jueves, 9 de febrero de 2017

RAFAEL SANZIO


RAFAEL SANZIO
Pintor
Raffaello Sanzio (Urbino, 6 de abril de 1483 – Roma, 6 de abril de 15201 ), también conocido como Rafael de Urbino o, simplemente, como Rafael1 n. 1 fue un pintor y arquitecto italiano del Alto Renacimiento. Además de su labor pictórica, que sería admirada e imitada durante siglos, realizó importantes aportes en la arquitectura y, como inspector de antigüedades, se interesó en el estudio y conservación de los vestigios grecorromanos.

Hijo de un pintor de modesta relevancia, fue considerado un niño prodigio por su precoz habilidad y al quedar huérfano se formó en los talleres de varios artistas de prestigio. A los 25 años obtuvo su primer encargo oficial, la decoración de las Estancias Vaticanas, donde pintó algunos frescos como La escuela de Atenas, considerada una de sus obras cumbre.4 5 6 Es célebre por la perfección y gracia de sus artes visuales, destacando en trabajos de pintura y dibujo artístico.7 Junto con Miguel Ángel y Leonardo da Vinci forma el trío de los grandes maestros del período.

Nació en Viernes Santo y falleció en esta misma festividad el día que cumplía 37 años.n. 2 Fue un artista muy productivo, en parte gracias a que dirigió un taller conformado por numerosos colaboradores,9 y, a pesar de su muerte prematura, dejó una extensa obra que en gran parte aún se conserva. La mayor parte de su trabajo está alojado en los Museos Vaticanos, ya que decoró con frescos las habitaciones conocidas como las Estancias de Rafael, el principal encargo de su carrera, que quedó sin terminar a causa de su muerte y fue completado por ayudantes.

Después de sus años de juventud en Roma, gran parte de su obra, a pesar de haber sido diseñada por él, fue ejecutada por su taller, con una considerable pérdida de calidad. Ejerció gran influencia en su época; aunque fuera de Roma su obra fue conocida sobre todo a través de la producción que hicieron los talleres de grabado que colaboraban con él. Después de su muerte, la influencia de su principal rival, Miguel Ángel, se intensificó hasta los siglos XVIII y XIX, cuando las cualidades más serenas y armoniosas de Rafael fueron consideradas de nuevo como un modelo superior.


Su carrera se dividió de manera natural en tres fases y tres estilos, descritos así por Giorgio Vasari: sus primeros años en Umbría, el periodo posterior de cuatro años en Florencia (1504-1508), donde absorbió las tradiciones artísticas de la ciudad, y finalmente su último y triunfal período de doce años en Roma, trabajando para los papas.


 LA ESCUELA DE ATENAS
Pintura

La escuela de Atenas es una de las pinturas más destacadas del artista Rafael Sanzio.1 Fue hecha en boceto entre 1509 y 1510 y pintada entre 1510 y 1512 como parte de una comisión para decorar con frescos las habitaciones que hoy en día son conocidas como las estancias de Rafael, ubicadas en el Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano. La Stanza della Segnatura fue la primera en ser decorada, y La escuela de Atenas la segunda pintura en ser finalizada, tras La disputa del Sacramento.

La pintura
Su base es de 7,70 m y su altura de 5,00 m. Está situada frente a la Disputa del Sacramento. Representa la filosofía a través de una escena en la que se narra una sesión entre los filósofos clásicos. En esta obra, Rafael adapta el espacio a las leyes de la superficie. Ordena las figuras de izquierda a derecha. La perspectiva queda rota por los muros laterales sobresalientes.

Debido a que estaría ubicada sobre la sección de filosofía del papa Julio II, La escuela de Atenas muestra a los filósofos, científicos y matemáticos más importantes de la época clásica. Los filósofos se encuentran en una arquitectura clásica, abovedada como unas termas. En unos nichos se ven figuras gigantescas de los dioses Apolo y Atenea. Esta arquitectura recuerda el proyecto de la basílica de San Pedro elaborado por Bramante. Platón y Aristóteles, que durante toda la Edad Media estuvieron considerados como los principales representantes de la filosofía antigua,2 se encuentran en el centro de la composición, alrededor del punto de fuga. Platón está sosteniendo el Timeo. Aristóteles sostiene una copia de su Ética a Nicómaco. Ambos debaten sobre la búsqueda de la Verdad y hacen gestos que se corresponden a sus intereses en la filosofía: Platón está señalando el cielo, simbolizando el idealismo dualista racionalista que es su pensamiento mientras que Aristóteles la tierra, haciendo referencia a su realismo sustancial racional teleológico.

En otros personajes se ha identificado a distintos filósofos de la Antigüedad, puestos sobre dos niveles, separados de una escalinata. A la izquierda puede reconocerse la figura de perfil de Sócrates.

A la izquierda, se encuentra un gran bloque de piedra cuyo significado puede estar conectado con la Primera epístola de Pedro; simboliza a Cristo, la "piedra angular". El hombre ubicado sobre el bloque es Heráclito, con los rasgos de Miguel Ángel. Este personaje no estaba en el esbozo o cartón de este fresco, que se conserva en la Biblioteca Ambrosiana de Milán. Se retrata en esta figura a Miguel Ángel, como se ve en el rostro, que es el del pintor florentino ligeramente mejorado, además de en las características stivali que calza: eran unas botas de montar que el pintor florentino no solía quitarse; está escribiendo uno de sus sonetos. En 1510, Rafael vio el trabajo de Miguel Ángel en la bóveda de la Capilla Sixtina, tras esto lo agregó en su pintura como señal de respeto hacia el artista. Al tiempo, esta figura evita un gran vacío en esa parte del fresco.

El autorretrato de Rafael está ubicado a la derecha del cuadro, el joven de cabello marrón que observa al espectador, tocando con un sombrero redondo de color azul; a su lado, Perugino con idéntico sombrero pero en blanco. A la izquierda de la pintura se encuentra Hipatia de Alejandría (pintada como Margherita Luti o Francesco Maria I della Rovere), vestida en blanco, y observando al espectador.

Los filósofos
La identidad de algunos de los filósofos dentro de la pintura, como Platón o Aristóteles, está clara, pero algunos estudiosos no coinciden con las de otros. Son identificados generalmente como:

Zenón de Citio o Zenón de Elea
  1. Epicuro
  1. ederico II Gonzaga
  1. Boecio o Anaximandro o Empédocles
  1. Averroes
  1. Pitágoras
  2. Alcibíades o Alejandro Magno
  3. Antístenes o Jenofonte
  4. Hipatia (pintada como Margherita o el joven Francesco Maria della Rovere)
  5. Esquines o Jenofonte
  6. Parménides
  7. Sócrates
  8. Heráclito (pintado como Miguel Ángel)
  9. Platón sosteniendo el Timeo (pintado como Leonardo da Vinci)
  10. Aristóteles sosteniendo la Ética
  11. Diógenes de Sinope
  12. Plotino
  13. Euclides o Arquímedes junto a un grupo de estudiantes (pintado como Bramante)
  14. Estrabón o Zoroastro
  15. Claudio Ptolomeo – R: Apeles como Rafael
  16.  Protógenes como El Sodoma.

Reproducciones
Una reproducción del fresco puede ser vista en el auditorio de Old Cabell Hall en la Universidad de Virginia. Fue producida en 1900 por George W. Breck para reemplazar una antigua reproducción que fue destruida por un incendio en 1895, tiene una diferencia de cuatro pulgadas con la original, ya que los Museos Vaticanos no permiten reproducciones idénticas de sus obras de arte.  Otra reproducción, obra de Emil Neide, está en la catedral de Königsberg, Kaliningrado.
El grupo musical de Hard Rock Guns N' Roses utilizó la pintura en 1991 para sus discos Use Your Illusion I y Use Your Illusion II. Las dos figuras al lado izquierdo de Plotino (figura 17), fueron extraídas por el artista Mark Kostabi.
Galería

Ficha Técnica
Artista: Rafael Sanzio
Ubicación: Estancias de Rafael
Período: Alto Renacimiento
Tema: Antigua Grecia
Género: Pintura de historia
Técnica: Pintura, Yeso

LA TRANSFIGURACIÓN
Pintura

La Transfiguración (en italiano, La trasfigurazione), es una pintura del artista renacentista italiano Rafael Sanzio, que fue realizada circa 1517-1520, dentro del periodo romano del artista. Esta obra está considerada su última pintura, que dejó inacabada y que se cree fue completada por su alumno Giulio Romano poco después de la muerte de Rafael en 1520. Es una pintura al óleo sobre tabla, de 405 centímetros de alto y 278 cm de ancho. Se conserva en la Pinacoteca Vaticana (Museos Vaticanos), Ciudad del Vaticano.
Historia
La obra fue un encargo del cardenal Julio de Médicis en 1516 para la catedral titular de San Justo en Narbona, Francia, sede obispal del comitente. Al artista italiano Sebastiano del Piombo se le encargó, al mismo tiempo, la pintura de La resurrección de Lázaro para la catedral (actualmente en la National Gallery de Londres).

Después de la muerte prematura de Rafael en 1520, el cardenal retuvo la pintura en lugar de enviarla a Francia. Posteriormente la donó a la iglesia de San Pietro in Montorio, Roma. Fue robada por las tropas francesas y llevada a París en 1797, pero después de 1815 fue devuelta al Vaticano, donde se encuentra actualmente.

Una notable copia al óleo, realizada por Gianfrancesco Penni, discípulo de Rafael, se conserva en el Museo del Prado de Madrid. Es de formato casi idéntico, pero difiere en algunos detalles y presenta una iluminación menos contrastada.

Una copia en mosaico de la misma pintura se instaló en la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano en 1767.  La restauración ha devuelto a los colores su máxima expresividad.

Análisis
Constituye un resumen de toda la evolución artística de Rafael. Inicialmente, la Transfiguración se había pensado de modo distinto: la primera idea era representar una teofanía (aparición de Dios), pero influido por Sebastiano del Piombo divide la escena, adoptando una composición original. Las dos partes, bien distintas, en las que se divide, narran episodios sucesivos del Evangelio de Mateo: capítulo 17, versículos 1 a 13. La parte superior de la pintura muestra la transfiguración de Jesucristo en el monte Tabor, con Cristo transfigurado flotando entre nubes suavemente iluminadas, situado entre los profetas Moisés y Elías con quienes está conversando, según el relato del evangelista Mateo. Debajo de él hay tres discípulos, en tierra, asustados (Pedro, Santiago y Juan).

En la parte inferior, Rafael representa a los Apóstoles intentando, sin éxito, liberar a un niño poseído de los demonios o epiléptico. Son incapaces de curar al niño enfermo hasta la llegada de Jesucristo, recientemente transfigurado, quien lleva a cabo el milagro.

La Transfiguración de Rafael constituye el comienzo de una nueva era, prefigurando el manierismo, como se evidencia en las posturas estilizadas y retorcidas de la parte inferior; pero también anticipa el arte barroco, como se evidencia en la tensión dramática de la que están imbuidas tales figuras, así como en el fuerte uso del claroscuro.

En el nivel más simple, la pintura puede interpretarse como representación de una dicotomía: arriba, el poder redentor de Cristo, abajo, las debilidades de los hombres. La zona celestial de Cristo redentor se caracteriza por la pureza y la simetría, con figuras menos táctiles y tratadas con colores más claros. En cambio, la zona inferior es una escena oscura, caótica, en la que hay fuertes contrastes cromáticos.

Ambas partes, sin embargo, mantienen cierta relación gracias sobre todo a la pared rocosa en sombras. También hay figuras en la parte inferior que apuntan a la superior, con claras diagonales que llevan la mirada hacia arriba.

El filósofo Nietzsche interpretó la pintura en su libro El nacimiento de la tragedia como una imagen del conflicto entre los princios apolíneos y dionisíacos.

El pintor y escultor del siglo XVI, Giorgio Vasari, escribió en su obra Vida de los mejores arquitectos, pintores y escultores italianos que la Transfiguración fue la obra «más bella y más divina» de Rafael.

Ficha Técnica
Artista: Rafael Sanzio
Ubicación: Museos Vaticanos
Tema: Transfiguración de Jesús
Fecha de creación: 1516–1520
Período: Alto Renacimiento
Género: Arte cristiano


MADONNA SIXTINA
Cuadro

La Madonna Sixtina es un cuadro del artista renacentista italiano Rafael pintado aproximadamente entre 1513 y 1514. Se conserva en la Gemäldegalerie Alte Meister de Dresde (Alemania).
Historia
Se cree que el cuadro fue pensado para decorar la tumba del Papa Julio II, pues San Sixto era el Santo Patrón de la familia Della Rovere y Sta. Bárbara y los dos ángeles (en la parte inferior del lienzo) simbolizan la ceremonia del funeral.

El óleo estuvo en el convento de S. Sixto en Piacenza hasta que fue vendido en 1753 por los monjes a Augusto III de Polonia, quien pagó por él 25.000 escudos romanos. Desde 1754 se encuentra en la Gemäldegalerie Alte Meister de Dresde (Alemania). Tras la Segunda Guerra Mundial fue trasladado a Moscú, pero posteriormente fue devuelto a Dresde.

Análisis
El lienzo de la Virgen, el Niño Jesús, San Sixto y Santa Bárbara se caracteriza por el espacio imaginario creado por las propias figuras, que están de pie sobre una cama de nubes, circundadas por un gran telón abierto. La figura de la Virgen transmite la sensación de estar descendiendo del espacio celestial hacia el mundo real, en el que el cuadro está colgado. El gesto de S. Sixto y la mirada de Santa Bárbara parecen dirigirse a alguien que está detrás de la balaustrada en la parte inferior del cuadro (quizás un creyente). La tiara papal, posada sobre dicha balaustrada, sería el nexo de unión entre el espacio pictórico y lo real.

Generaciones de visitantes a la Gemäldegalerie de Dresde han quedado profundamente impresionados por la forma en la que Rafael representó a la Virgen en esta pintura. Se ha reproducido numerosas veces, hasta el punto de que esta Madonna de San Sixto es un prototipo, la imagen idealizada de la Virgen María, acentuando su carácter espiritual. Por lo demás, el detalle de los pequeños ángeles que están sobre la balaustrada, conocidos como Angelitos, ha sido reproducido y versionado en numerosas ocasiones.

La Virgen aparece desde detrás de una cortina, confiada y aun así dubitativa. La cortina proporciona la ilusión de ocultar su figura de los ojos del espectador y al mismo tiempo de ser capaz de proteger la pintura de Rafael.

El nombre de San Sixto proviene de la palabra latina que significa «seis» o «sexto», y hay seis figuras en el lienzo.

En este cuadro, Rafael, a través de un proceso de depuración iconográfica que libera el cuadro de elementos accesorios, representa no la visión de lo divino por parte de los devotos, sino lo divino que aparece y se dirige a los devotos, aquí no representados sino claramente perceptibles, a través de los gestos y las miradas del grupo sagrado al contemplar la tienda y la balaustrada que sirven de punto de contacto entre lo celeste y lo humano.

Se atribuye a Correggio la exclamación «¡Yo también soy pintor!» cuando vio esta pintura.

Ficha Técnica
Artista: Rafael Sanzio
Género: Arte cristiano
Fecha de creación: 1512
Períodos: Renacimiento italiano, Alto Renacimiento, Renacimiento
Tema: María, Niño Jesús, Madonna
Técnica: Pintura, Pintura al aceite, Cañamazo


LA FORNARINA
Pintura

Retrato de una joven, en italiano Ritratto di giovane donna, es una pintura del artista renacentista italiano Rafael Sanzio, pintado en los años 1518-1519.

Retrato de una joven (La Fornarina), en italiano Ritratto di giovane donna (La Fornarina), es una pintura del artista renacentista italiano Rafael Sanzio, pintado en los años 1518-1519. Es una pintura al óleo sobre tabla con unas dimensiones de 85 centímetros de alto y 60 cm de ancho. Se conserva en la Galería Nacional de Arte Antiguo en el Palacio Barberini de Roma, Italia.
Es probable que la pintura estuviera en el estudio del pintor en el momento de su muerte en 1520, y que fuese modificada y luego vendida por su ayudante Giulio Romano[1]. En el siglo XVI este retrato estuvo en la casa de la Condesa de Santafiora, una noble romana, y en consecuencia pasó a ser propiedad del Duque Boncompagni y luego a la Galería Nacional, que aún la posee.

Tradicionalmente se ha considerado que se retrata aquí a la amante semilegendaria de Rafael, que también se encuentra en el cuadro conocido como La Donna velata, conservado en Florencia en el Palazzo Pitti. La mujer fue identificada durante el siglo XIX con la fornarina (panadera) Margherita Luti, hija del panadero Francesco Luti da Siena.

Sin embargo, es probable que el verdadero sentido de la obra aún esté por aclarar. La mujer es representada con un sombrero de estilo oriental y los pechos desnudos. Hace el gesto de cubrir su pecho izquierdo, o volverlo con su mano, y está iluminada por una fuerte luz artificial que viene del exterior. Su brazo izquierdo tiene una estrecha banda que lleva la firma del artista, RAPHAEL URBINAS. Los historiadores del arte y eruditos debaten si la mano derecha sobre el pecho izquierdo revela un tumor de cáncer de mama detallado y disfrazado en una clásica pose de amor [2]. La mirada, particularmente fija, de la joven, contribuye igualmente a la artificialidad de toda la composición.

Análisis con rayos X han mostrado que en el fondo originalmente había un paisaje de estilo leonardesco con arbusto de mirto, que estaba consagrado a Venus en la mitología clásica, diosa del amor y la pasión.

Ficha Técnica
Artista: Rafael Sanzio
Tamaño: 85 cm x 60 cm
Ubicación: Galería Nacional de Arte Antiguo
Fecha de creación: 1518–1520
Período: Alto Renacimiento
Técnica: Madera, Pintura al aceite

LOS DESPOSORIOS DE LA VIRGEN
Cuadro
Los Desposorios de la Virgen es un cuadro del pintor renacentista italiano Rafael Sanzio, que data de 1504. Es una pintura ejecutada con temple y óleo sobre tabla con unas dimensiones de 175 centímetros de alto y 120 cm. de ancho.
Los Desposorios de la Virgen (en italiano, Lo sposalizio della Vergine) es un cuadro del pintor renacentista italiano Rafael Sanzio, que data de 1504. Es una pintura ejecutada con temple y óleo sobre tabla con unas dimensiones de 175 centímetros de alto y 120 cm. de ancho. Se conserva en la Pinacoteca de Brera de Milán, Italia. Esta tabla representa la transición del Prerrenacimiento al Alto Renacimiento
Historia
Es una obra especialmente estimada por Rafael, uno de los indiscutibles favoritos del Renacimiento. En ella, Rafael pasa de ser un altamente dotado pero fiel seguidor de Perugino en el estilo local umbro, a un artista que representa el epítome del Renacimiento. Esta pintura fue ejecutada inmediatamente antes del viaje de Rafael a Florencia donde conoció de primera mano la escultura de Donatello así como el arte de sus más famosos contemporáneos, mayores que él, Leonardo da Vinci y Michelangelo.

La tabla (firmada y datada: RAPHAEL URBINAS MDIIII) fue un encargo de la familia Albizzini para la capilla de san José en la iglesia de San Francisco de los Minoritas en Città di Castello, en Umbría. Al pintar su nombre y la fecha, 1504, en el friso del templo que queda en la distancia, Rafael abandonó el anonimato, y con confianza se anunció a sí mismo como el creador de la obra. En 1798 la ciudad se vio forzada a donar la pintura al General Lechi, un oficial del ejército napoleónico, quien a su vez lo vendió al marchante milanés, Sannazzari. Sannazzari lo legó al principal hospital de Milán en 1804. Dos años más tarde, fue adquirido por la Academia de Bellas Artes y fue entonces exhibido en Brera.

En 1958 fue objeto de un ataque vandálico. Los graves desperfectos causados se trataron en la restauración de Mauro Pellicioli.

Análisis
Es un cuadro hecho a imitación de una tabla con el mismo tema y año de El Perugino, maestro de Rafael, que actualmente se encuentra en el Museo de Caen -Los desposorios de la Virgen (Perugino), datable entre 1501 y 1504-. Igualmente consideran los críticos que la pintura se inspiró en la celebrada Cristo entregando a san Pedro las llaves, de Perugino, del ciclo de frescos en la Capilla Sixtina.

No obstante, existen una serie de detalles que evidencian que Rafael pertenece, ya, a otra generación de pintores. Rafael se aparta del tipo de composición de Perugino, en forma de planos sucesivos propios del bajorrelieve. La estructura de la pintura de Rafael, que incluye figuras en el primer plano y un edificio centralizado en el fondo, puede ciertamente compararse con las dos pinturas de Perugino. Pero la pintura de Rafael representa una composición circular bien desarrollada, mientras que la de Perugino se desarrolla horizontalmente, de una forma que aún es característica del Quattrocento. La estructura del grupo de figuras y del gran edificio poligonal distingue claramente la obra de Rafael respecto a la de su maestro. El espacio está más abierto en la composición de Rafael, indicando un dominio de la perspectiva que es superior a la de Perugino.

Toda la representación es muy mecánica, muy calibrada y calculada. Para enlazar la parte superior de la tabla con la inferior se usan las losas del pavimento, que subrayan la fuga de perspectiva, y de las apropiadas disposiciones de las figuras. El templo poligonal en el estilo de Bramante establece y domina la estructura de esta composición, determinando la disposición del grupo del primer plano y de otras figuras. Al mantener la perspectiva en el pavimento y en los ángulos del pórtico, las figuras disminuyen proporcionalmente en tamaño. El templo de hecho es el centro de un sistema radial compuesto de los escalones, el pórtico, contrafuertes y tambor, y extendido por el pavimento. En la entrada, mirando a través del edificio y la arcada enmarcando el cielo al otro lado, se sugiere que el sistema radial continúa al otro lado, lejos del espectador.

Este grupo principal se resalta en detrimento de las figuras acompañantes. El sacerdote es de hecho el centro focal de la escena, que está entre la Virgen y las mujeres, y san José, y todos los hombres. Estas figuras se inscriben en un semicírculo, forma circular que se reitera en el templo del fondo y en la forma superior de la tabla.

Las principales figuras permanecen en pie en el primer plano: José está colocando solemnemente un anillo en el dedo de la Virgen y sosteniendo el bastón florecido, símbolo de que él es el elegido, en su mano izquierda. Ha florecido su báculo mientras que los de los demás pretendientes quedan secos. Dos de los pretendientes, enfadados, rompen sus bastones. Se introduce así el tema de los pretendientes rechazados, pues es uno de ellos que, según un claro uso folclórico de trasfondo sexual, en el momento del matrimonio de ella con otro, demuestra públicamente, con este gesto, que ha cesado toda pretensión en frente de la mujer.

Hay toda una serie de figuras detrás del grupo principal que llevan la mirada hacia el templo del fondo. Algunas están en la plaza que precede al templo: una pareja de viandantes a la izquierda, un grupito más numeroso a la derecha; en estos grupos prevalece el color rojo. También aparecen figuras en el exterior del templo: a la izquierda, una figura a contraluz, y a la derecha otros dos individuos. De esta manera se consigue equilibrar y marcar la profundidad del cuadro.

Captado en el momento culminante de la ceremonia, el grupo que atiende a la boda también repite el ritmo circular de la composición. Las tres figuras principales y dos miembros del grupo se encuentran en el primer plano, mientras que los demás están colocados en profundidad, moviéndose progresivamente más lejos desde el eje central. Este eje, marcado por el anillo que José va a poner en el dedo de la Virgen, divide la superficie pavimentada y el templo en dos partes simétricas.

Prevalece una tonalidad de pardo rojizo y dorado, con fragmentos de marfil claro, amarillo, azul verdoso, marrón oscuro y rojo brillante. Las formas resplandecientes parecen estar inmersas en una atmósfera cristalina, cuya esencial es el cielo azul claro.

Ficha Técnica
Artista: Rafael Sanzio
Fecha de creación: 1504
Ubicación: Pinacoteca de Brera
Técnica: Pintura al aceite
Período: Alto Renacimiento
Género: Arte cristiano






Pintura
Autorretrato es una pintura de la fase florentina del artista del renacentista italiano Rafael Sanzio. Es una pintura al óleo sobre tabla, de dimensiones de 47.5 centímetros de alto y 33 cm. de ancho.
Autorretrato (en italiano Autoritratto) es una pintura de la fase florentina del artista del renacentista italiano Rafael Sanzio. Es una pintura al óleo sobre tabla, de dimensiones de 47.5 centímetros de alto y 33 cm. de ancho. Está datado alrededor de 1504-1506, y se conserva en la Galería Uffizi de Florencia, Italia.

Es uno de los pocos autorretratos del pintor, y el único al óleo en el que aparece solo. Aunque esta generalmente aceptado que representa a Rafael en su primera etapa florentina, siendo todavía discípulo de Perugino,1 existe también la teoría de que es una obra posterior, copia invertida de su rostro en La escuela de Atenas. Según esta hipótesis, podría ser tan tardía como de principios de su época en Roma, en 1509.2

Presenta a Rafael como "un joven vestido sencillamente, de compostura insegura y de rasgos finos y melancólicos".1 Ha sido similarmente descrito como "una fisionomía juvenil, suave y levemente melancólica".2 Se hace notar la descripción que hizo su primer biógrafo, el pintor, arquitecto y escritor Giorgio Vasari: "... resplandeciente de todas las más raras virtudes del ánimo, acompañadas de tanta gracia, tanto estudio, belleza, modestia y óptimas costumbres...".3

Su descubrimiento por parte de la historia del arte se hizo en 1631, cuando se encontraba en la Colección Ducal de Urbino. Se sabe que en 1890 estaba ya en la galería Uffizi, donde ha permanecido desde entonces.4 El primer estudio de la obra tuvo lugar en 1984, a manos de Gian Lorenzo Mellini.5 Ese mismo año fue expuesto públicamente por primera vez.

Ficha Técnica
Artista: Rafael Sanzio
Tamaño: 48 cm x 33 cm
Ubicación: Galería Uffizi
Tema: Rafael Sanzio
Fecha de creación: 1506
Técnica: Pintura al aceite, Board


STANZA DELLA SEGNATURA

La Stanza della Signatura contiene los más famosos frescos de Rafael, que constituyen el gran debut de artista en el Vaticano y marcan el inicio del alto renacimiento. El medio ambiente es el nombre del más alto tribunal de la Santa Sede, la "Firma Gratiae et Iustitiae", presidida por el Papa, y solía reunirse en esta habitación en la segunda mitad del siglo XVI.

Originalmente, el cuarto era utilizado por Julio II (pontífice desde 1503 hasta 1513) en la biblioteca y el estudio privado: el programa iconográfico de los frescos, pintado entre 1508 y 1511, está vinculado a esta función.

Sin duda, fue establecida por un teólogo y pretende representar las tres categorías más importantes del espíritu humano: la verdad, el bien y la belleza.

Es cierto sobrenatural se muestra en Diferencias de la SS. Sacramento (o teología), el racional en la escuela de Atenas (o filosofía); Bueno se expresa en la representación de las virtudes cardinales y teologales y la Ley y de la hermosa en el Parnaso con Apolo y las Musas.

Los frescos están vinculados a los escenarios subyacentes: las figuras alegóricas de Teología, Filosofía, Justicia y Poesía aluden al hecho del espíritu pintado en las paredes correspondientes. Bajo León X (pontífice desde 1513 hasta 1521) se utilizó el medio ambiente en su estudio y sala de música, en la que el pontífice también mantuvo su colección de instrumentos musicales.

Los muebles originales de la época de Julio II fue removido y reemplazado con un nuevo revestimiento de madera, por Fra Giovanni da Verona, que se extendía sobre todas las paredes, excepto la de Parnaso, donde la misma decoración, aún visibles hoy en día, razones de espacio se ejecutó al fresco.

El revestimiento de madera, sin embargo, fue probablemente destruido tras el saqueo de Roma en 1527 y en su lugar durante el pontificado de Pablo III (Papa 1534-1549) estaba pintada de un enganche en el claroscuro de Perin del Vaga.

Ficha Técnica
Artista: Rafael Sanzio
Tamaño: 48 cm x 33 cm
Ubicación: Galería Uffizi
Tema: Rafael Sanzio
Fecha de creación: 1506
Técnica: Pintura al aceite


LA BELLA JARDINERA
Cuadro

La Bella Jardinera (en italiano, La bella Giardiniera) es un cuadro obra del pintor italiano Rafael Sanzio. Está realizado al óleo sobre tabla, en el año 1507 y se conserva actualmente en el Museo del Louvre de París, con el título de La Vierge à l'Enfant avec le petit saint Jean-Baptiste, llamada La Belle Jardinière.

Historia
Se ignora quién fue exactamente el comitente del cuadro, aunque se considera que fue encargada por el patricio sienés Filippo Sergardi.
Tampoco se sabe cuándo llegó a las colecciones reales francesas, donde se encuentra al menos con posterioridad a Luis XIV. Según la tradición, fue adquirida por Francisco I de Francia, pero no hay prueba de ello.
 Análisis de la obra
Esta pintura de La Virgen y el Niño con el pequeño san Juan Bautista, llamado La bella jardinera es un óleo sobre madera representando a la Virgen María con Jesús niño y un joven Juan el Bautista.

La obra está firmada en la orla del manto de la Virgen: "RAPHAELLO URB." y datada "MDVII".

El título "Bella Jardinera" se debe a la florida belleza de la Virgen y al ambiente campestre que la rodea.
La Virgen representa la belleza femenina, con su óvalo puro típicamente florentino y el refinamiento y simplicidad del peinado. Las figuras se integran en el paisaje de manera ideal.

La Virgen está sentada sobre un peñasco, mirando hacia el niño, que le devuelve la mirada, mientras que delante suyo se encuentra Juan que parece apoyarse en su bastón crucífero. Las miradas que cruzan entre sí los personajes transmiten emoción silenciosa. Los halos, tan destacados en la pintura precedente (gótica y quattrocentista) han quedado reducidos a una suave línea dorada, casi imperceptible.

En este cuadro se sintetizan las distintas influencias que recibió Rafael: Perugino, Leonardo y Miguel Ángel. La Virgen con el Niño y san Juan forman una composición dinámica y piramidal, esquema que aporta equilibrio y serenidad a la escena. el grupo se sitúa en el primer plano de un paisaje luminoso y abierto. Al fondo, a la derecha, se ve el perfil de una ciudad con edificios góticos. Las plantas y los arbustos son representados con rigor científico. Entre ellas se ven violetas, símbolo de la humildad de la Virgen, y aguileñas, símbolos de la Pasión de Cristo. La dulce mirada de la Virgen hacia Jesús y el arbusto frágil son de inspiración peruginesca. Las transparencias azuladas del paisaje lejano (esfumado), así como el modelado suave de los niños, a través del efecto de luces y sombras (claroscuro) derivan de Leonardo da Vinci. De Miguel Ángel toma el vigor plástico y la firmeza monumental de las figuras, así como el contrapposto del Niño Jesús.

Esta es una de las representaciones de la Virgen María realizadas por Rafael mientras se encontraba en Florencia. Para realizarla, hizo numerosos esbozos y un cartón, que se conservaba en la colección del palacio Holkham Hall en Norfolk (Reino Unido) hasta 1986, cuando fue vendido a la National Gallery de Washington. Otras representaciones de la época con la misma atmósfera bucólica son la Virgen del prado (1506), hoy en el Kunsthistorisches de Viena, y la Virgen del jilguero, (h. 1507), Galería Uffizi, Florencia. Todas ellas las pintó al final de su estancia en Florencia, y en ellas se representa a la Virgen con los dos niños, en primer plano de un paisaje y con símbolos que prefiguran la Pasión de Cristo.

Ficha Técnica
Artista: Rafael Sanzio
Ubicación: Museo del Louvre
Tema: Madonna
Fecha de creación: 1507
Técnica: Pintura al aceite
Período: Alto Renacimiento


LA DISPUTA DEL SACRAMENTO
Pintura

La disputa del Sacramento es una pintura del artista Rafael Sanzio (1483-1520). Fue pintada en 1509, siendo el primero de los frescos con los que decoró las habitaciones que hoy en día son conocidas como las estancias de Rafael, ubicadas en el Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano y que forman parte de los Museos Vaticanos. La Sala de la Signatura (Stanza della Segnatura) fue la primera en ser decorada, y La disputa del Sacramento la primera pintura en ser finalizada.

La anchura en la base del fresco es de 770 cm. Representa la Teología, a través de una escena sobre la Gloria de la Eucaristía.

Es el pintor Giorgio Vasari el que da este nombre a la obra, un poco impropiamente, dado que parece aludir a un conflicto teológico, es decir, un intenso debate, que podría darse en el registro inferior, pero en cambio el registro superior funciona más como una glorificación de la Iglesia celestial triunfante. El título de la obra bien habría podido ser El triunfo de la Iglesia. El término "disputa", en el italiano de la época, se entendía como "discusión": no tiene por ello significado de divergencia y enfrentamiento entre las personas que discuten.
Sentido general de la obra
El fresco pretende representar en pintura lo que se podría llamar la Verdad teológica, frente a la Verdad filosófica que personifica el fresco de la Escuela de Atenas que queda enfrente. En la tradición cristiana esta verdad teológica se personifica en la eucaristía, gesto de acción de gracias que Jesucristo lega a sus discípulos en su memoria, poco tiempo antes de su pasión. Por lo tanto, todo el servicio de la Iglesia de Cristo sobre tierra gira en torno a este acto supremo, como medio de redención y también de relación con un ser divino que incluye a la Trinidad, a las potencias celestiales y a los santos en todas las épocas. Es pues esta realidad teológica compleja la que Rafael pretende representar en este fresco que debe ser, dado que se destina a la oficina y a la biblioteca del papa Julio II, un apoyo a la contemplación del misterio de la Iglesia sobre tierra y en los cielos.

Descripción
En la parte superior está representada la "Iglesia triunfante", esto es, santos y apóstoles, con Jesucristo en el centro, flanqueado por María y Juan el Bautista.

En la parte inferior está la "Iglesia militante", en la cual figuran teólogos, doctores y papas, pero también filántropos y literatos.

Ficha técnica
Artista: Rafael Sanzio
Ubicación: Estancias de Rafael
Fecha de creación: 1509–1510
Período: Alto Renacimiento
Parte de una serie: Frescos de las Estancias de Rafael
Géneros: Arte cristiano, Pintura de historia



EL TRIUNFO DE GALATEA
Pintura

El triunfo de Galatea es un fresco pintado por Rafael Sanzio entre 1510 y 1511 en la Villa Farnesina, en el barrio de Trastévere de Roma.
En esta obra la nereida Galatea, que ocupa el centro de la composición, representa el triunfo del amor platónico frente al amor carnal, del que se ve rodeada, con numerosos tritones, nereidas y otras criaturas marinas que, víctimas de los disparos de varios cupidos celestes, se ven arrebatados al goce sensual en movimientos muy dinámicos y contrapuestos. Galatea adopta una pose serpentinata y destaca su cabellera rubia ondeando al viento y su manto rojo pompeyano, tonalidad que vincula esta obra con la pintura de la antigüedad. Asimismo, cabe resaltad su serenidad, con una mirada hacia la esquina izquierda donde aparece el único cupido (de los varios que lanzan sus flechas de amor en el cielo) que, tranquilo, reserva sus dardos para la mejor ocasión.

Descripción de la obra
En el centro de la composición, Galatea, subida en una concha, sostiene con ambas manos las riendas de una pareja de delfines que arrastra el original vehículo por la rizada superficie del mar. Anchuroso manto agitado por la brisa envuelve la mitad inferior del cuerpo de la nereida dejando visible su hermoso torso, que inclina ella graciosamente mientras vuelve la cabeza elevando la mirada al cielo para contemplar unos amorcillos juguetones que le disparan afiladas flechas.

Si Galatea, por la corrección de sus líneas, la pureza de sus contornos y la elegancia de sus movimientos es una figura admirable, no lo es menos la de una graciosa náyade que en primer término aparece montada en un centauro marino que trata de aprisionarla entre sus nervudos brazos mientras ella, sonriente y seductora, deja flotar al viento su ligero velo.

Al fondo, varios centauros surcan las ondas, unos llevando a las compañeras de Galatea y otros tocando trompetas y caracolas. En primer término, el Amor vuela hasta tocar las agujas, sujetando a guisa de palafrenero a uno de los delfines como para indicar que todos los personajes de la composición se hallan sometidos a un avasallador imperio.

Consideraciones
El banquero sienés Agostino Chigi, amigo del papa Julio II, encargó al pintor italiano la decoración de la suntuosa morada que acababa de hacerse construir, proyectada por Baldassarre Peruzzi, que, por haber pasado más tarde a ser propiedad de la familia Farnesio, se conoce con el nombre de la Farnesina. Entre los varios frescos ejecutados en ella por Rafael, ninguno es tan famoso como El triunfo de Galatea, que, a pesar de los deterioros ocasionados por el tiempo, aún es una obra incomparable que demuestra las excepcionales dotes de su autor.

Este fresco parece ser enteramente de la mano de Rafael, quien, en una carta dirigida a Baldassarre Castiglione, habla de él en estos términos:

En cuanto a la Galatea, yo me creería un gran maestro si las cualidades que Vuestra Señoría le reconoce existieran solo por la mitad. Veo en vuestras palabras el afecto que me profesáis y os diré que para pintar una belleza tendría necesidad de ver muchas con la condición de que vuestra señoría estuviera presente para escoger las más bella. Pero como los buenos jueces y las mujeres hermosas son tan raros, me aprovecho de cierta idea que se presenta a mi espíritu. Si esta idea tiene alguna excelencia artística, esto es lo que no sé por más que trato de averiguarlo.
Tenemos, pues, en el fresco de la Farnesina una obra en la que el mismo autor confiesa que ha tratado de realizar su ideal artístico. Conociendo lo mucho que podía en este sentido «el príncipe de los pintores», se puede considerar una obra maestra. Infinidad de grabados han reproducido esta imagen posteriormente, y destacan entre ellos los de Marcantonio Raimondi, Hendrick Goltzius y el francés Michel Dorigny (1617 - 1665).

Un poema de Poliziano elogiaba a la ninfa del mar Galatea por preferir el amor del espíritu al lascivo, y rehusar las pretensiones del cíclope Polifemo, cuya imagen pintó Sebastiano del Piombo en un fresco contiguo al de Rafael.

Ficha técnica
Artista: Rafael Sanzio
Ubicación: Villa Farnesina
Período: Alto Renacimiento



LA VELADA
Cuadro

Dama velada o La velada, es uno de los más célebres retratos del pintor italiano renacentista Rafael Sanzio. Ejecutada hacia 1515, la obra muestra el pleno dominio del color y de la luz que Rafael había obtenido apenas cumplidos los treinta años.

Ejecutada hacia 1515, la obra muestra el pleno dominio del color y de la luz que Rafael había obtenido apenas cumplidos los treinta años. En este periodo Rafael evita en los retratos los fuertes contrastes cromáticos para profundizar en los medios tonos y en la sutileza de las gamas oscuras. Es la luz la que cobra protagonismo y, reflejada en los tejidos de los personajes, ilumina y vivifica las composiciones. Ya en el retrato de Baltasar de Castiglione, pintado prácticamente al tiempo que la Velada, había dejado una nota única de color: los ojos azules del autor de El Cortesano. Con este cuadro comparte rasgos estilísticos, como la mencionada austeridad del colorido, un encuadre más cercano de lo habitual con las manos recortadas y una mirada de frente hacia el espectador que coloca en igualdad al retratado.

Existe un contraste notable entre la serenidad del resotro y las agitadas ondulaciones de los ropajes, aplicados con gruesas pinceladas para destacar la incidencia de la luz en las telas con relación a la suavidad de las carnaciones.

La mujer de la pintura aparece en otro retrato, La Fornarina, y fue tradicionalmente identificada como la fornarina (hija del panadero) Margherita Luti, amante de Rafael; sin embargo esta identificación no ha podido ser demostrada.


Ficha Técnica
Artista: Rafael Sanzio
Fecha de creación: 1515
Técnica: Pintura al aceite
Período: Alto Renacimiento
Género: Retrato
Ubicaciones: Palatine Gallery, Palacio Pitti



LAS GRACIAS
Cuadro

Las tres gracias es un cuadro de Rafael Sanzio que se cree fue pintado en 1504 durante su estancia en Florencia.

Las tres gracias es un cuadro de Rafael Sanzio que se cree fue pintado en 1504 durante su estancia en Florencia. Pintada sobre tabla, esta obra, que apenas mide 17 centímetros de altura, es una joya artística que a lo largo de la historia ha pasado por diversos dueños. Entre ellos, el pintor Thomas Lawrence, lord Derby, la Colección Borghese o lord Ward. Actualmente se conserva en el Museo Condé de Chantilly (Francia).

Fue una obra de encargo que forma pareja con El sueño del caballero (National Gallery de Londres). Siempre se ha considerado a Scipione di Tomaso Borghese como el cliente pero en la actualidad se especula con la posibilidad de Francesco Maria della Rovere, apuntándose también como el protagonista del retrato de Joven con manzana de la Galería Uffizi.


Le tre Grazie. Capella Piccolomini (Siena).
Por un dibujo a pluma hecho por Rafael que se conserva en Venecia, se ve que el célebre pintor se inspiró en el grupo escultórico de las Tres Gracias de Siena para llevar a cabo su obra. Si bien utilizando los recursos de su genio, dio a la obra tal sentimiento de castidad y de gracia al mismo tiempo que el cuadro resulta original y moderno. Las Gracias aparecen desnudas y agrupadas como en la antigüedad. La de en medio, vista de espaldas, vuelve la cabeza enseñando un perfil ideal. Las otras dos, de frente, inclinan graciosamente la cabeza en sentido opuesto y sus brazos se enlazan con los de su hermana apoyándose las tres mutuamente. Las figuras forman un conjunto encantador por la elegancia de las actitudes y la pureza de las líneas que se destacan sobre el fondo de un paisaje accidentado. Se puede afirmar que la fisonomía de las tres doncellas se halla a la altura de las mejores obras del pintor y representa el prototipo de belleza de la escuela clásica italiana.


Ficha Técnica
Artista: Rafael Sanzio
Tamaño: 17 cm x 17 cm
Ubicación: Palacio de Chantilly
Fecha de creación: 1503–1505
Períodos: Renacimiento italiano, Alto Renacimiento, Renacimiento
Tema: Manzana, Cárite



EL PARNASO
Pintura

El Parnaso es un fresco del artista Rafael Sanzio. Al discípulo Giovanni da Udine se le atribuye la ejecución de las musas. Fue ejecutado en 1511.

El Parnaso es un fresco del artista Rafael Sanzio. Al discípulo Giovanni da Udine se le atribuye la ejecución de las musas. Fue ejecutado en 1511. Se encuentra en la parte norte de la Sala de la Signatura (Stanza della Segnatura), una de las habitaciones que hoy en día son conocidas como las estancias de Rafael, ubicadas en el Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano y que forman parte de los Museos Vaticanos. Fue la tercera en pintarse, después de La disputa del Sacramento y La escuela de Atenas.

Esta alegoría del Parnaso se encuentra encima de una de las ventanas de la Sala de la Signatura. Tiene una anchura en la base de 670 cm.

La pintura muestra el mitológico Monte Parnaso, la montaña sagrada donde reside el dios Apolo y las musas de la mitología griega.

En el centro del cuadro está la fuente Hipocrene, y por encima de ella Apolo toca un instrumento estilizado: un violín o una viola de brazo, instrumento capaz para la polifonía. Parece que el rostro de Apolo es el del papa Julio II, tañedor de viola de brazo.

A su alrededor, las nueve musas, repartidas a ambos lados del dios. Al lado izquierdo de Apolo hay cuatro musas: Melpómene, Terpsícore, Polimnia y Calíope. Al lado derecho del dios están, a su vez, representadas cinco musas: Euterpe, Clío, Talía, Urania y Erato.

Rafael representa a nueve poetas de la Antigüedad y otros nueve contemporáneos. Estos literatos conversan entre sí sin atender al concierto ofrecido por Apolo. Aquí aparecen no sólo poetas de la Antigüedad clásica, sino también otros posteriores e incluso contemporáneos, como Dante, Petrarca, Ariosto y Sannazaro.

La identificación de algunos poetas es dudosa, y así como Dante y Homero están claramente representados, otros no se reconocen con facilidad. A la izquierda de Apolo estarían cuatro poetas épicos: Dante, Homero, Virgilio y Angelo Poliziano, siendo dudoso que este último sea un autorretrato de Rafael, y cuatro poetas líricos: Safo, Petrarca, Corina (poeta griega del siglo V a. C.), Alceo y Anacreonte. Algunos autores sugieren que uno de ellos puede ser Teócrito

En el lado derecho se han identificado con cierta seguridad Sannazaro, Tebaldeo, y Ludovico Ariosto. Más dudoso es el resto de las figuras. Unos identifican a Castiglione, Vittoria Colonna y Pietro Bembo, que tendría el rostro vuelto hacia Francesco Petrarca, su modelo supremo; y luego en torno a Bembo habría dos poetas desconocidos. Se les llama poetas del futuro que juzgan el pasado. De hecho este fresco se ha interpretado como un "viaje en el tiempo de la cultura" da la antigüedad conocida hacia un futuro desconocido representado por los últimos dos poetas.

Otros han identificado entre las figuras a la derecha de Apolo a Píndaro, Horacio, Ovidio, Tíbulo, Cátulo, Propercio y Boccaccio

Se cree que este fresco lo elaboró Rafael con la ayuda de Pietro Bembo. A diferencia de lo que ocurre en la escuela de Atenas, en la que sólo se reflejaba a filósofos de la Antigüedad, en el Parnaso se admiten poetas posteriores e incluso contemporáneos, ya que, a diferencia de lo que ocurre en la filosofía renacentista, la poesía de aquella misma época sí produjo obras que se consideraban comparables a las de la Antigüedad.


Ficha Técnica
Artista: Rafael Sanzio
Ubicación: Estancias de Rafael
Fecha de creación: 1511
Período: Alto Renacimiento
Tema: Musa, Apolo
Géneros: Retrato, Pintura de historia



SAN JORGE Y EL DRAGÓN
Pintura

San Jorge y el dragón es una pintura del artista del Alto Renacimiento italiano Rafael Sanzio, que data alrededor de 1504–1506. Es un cuadro de tamaño muy pequeño, con unas dimensiones de 28.5 centímetros de alto y 21.5 cm de ancho.
San Jorge y el dragón (en italiano San Giorgio e il drago) es una pintura del artista del Alto Renacimiento italiano Rafael Sanzio, que data alrededor de 1504–1506. Es un cuadro de tamaño muy pequeño, con unas dimensiones de 28.5 centímetros de alto y 21.5 cm de ancho. Se conserva en la Galería Nacional de Arte de Washington D. C., Estados Unidos.

San Miguel, San Jorge y el dragón en el Louvre, y este otro San Jorge de la Galería Nacional de Arte de Washington, están unidos tanto por su tema —un joven armado luchando contra un dragón— y por elementos estilísticos. Los tres cuadros pertenecen al periodo florentino de Rafael y reflejan aquellos estímulos que recibió de los grandes maestros que trabajaban en Florencia o cuyas pinturas podían verse allí. La influencia de Leonardo —cuyos guerreros luchando en la Batalla de Anghiari (1505) en el Palacio de la Señoría proporcionaron un extraordinario ejemplo de arte marcial (la pintura se deterioró muy rápidamente debido a las insuficiencias de Leonardo en la técnica experimentada y por lo tanto ya no es visible)— predomina en estas obras. Pero las referencias a la pintura flamenca —particularmente la de Hieronymus Bosch (la luz deslumbrante y los monstruos humanoides que pueblan el San Miguel son característicos del Bosco)— sugieren el entorno de Urbino, donde las influencias nórdicas eran aún bastante vívidas.

Estos pequeños paneles indican un momento en el que el pintor recoge los frutos estilísticos de lo que hasta aquel momento había asimilado y, al mismo tiempo, plantea problemas pictóricos que se desarrollarán en el futuro.

La pintura solía ser el plato fuerte de la colección de Pierre Crozat que fue adquirida a través de la mediación de Diderot por Catalina II de Rusia en 1772. Durante un siglo y medio, la tabla colgó en el Museo Imperial del Hermitage. Era una de las pinturas más populares de toda la colección de los zares. En marzo de 1931, los bolcheviques vendieron la pintura a Andrew Mellon, quien la cedió a la galería de Washington.


Fiha Técnica
Artista: Rafael Sanzio
Tamaño: 28 cm x 22 cm
Ubicación: Galería Nacional de Arte
Tema: Jorge de Capadocia
Fecha de creación: 1506
Técnica: Pintura, Pintura al aceite



RETRATO DE UNA MUJER JOVEN
Trabajo de arte

El retrato de una mujer joven, también conocido como La Muta, es un retrato del artista del renacimiento italiano Raphael, c. 1507-1508. Se encuentra en la Galleria Nazionale delle Marche, en Urbino.

El cuadro retrata a una mujer noble desconocida sobre un fondo casi negro, mostrando algunas influencias Leonardesque. Aunque sólo recientemente atribuido a Rafael, se encuentra entre los mejores retratos de su mano.

La limpieza de las grandes áreas de color que emergen en tonos más claros desde el fondo, y el tratamiento analítico de los detalles de la ropa de la mujer son características de Rafael. El efecto dispersivo de esta atención al detalle está totalmente compensado por los tonos de color -utilizados aquí en un rango bastante limitado- que unifican la composición en su conjunto.

Nicoletta Baldini describe las manos en este retrato como "vibratile", una distinción de Michelangelo o Da Vinci.

El análisis de rayos X ha demostrado la presencia de un dibujo de Raphael temprano bajo la pintura, de un rostro femenino, joven con características suaves, con modificaciones posteriores.

Ficha Técnica
Artista: Rafael Sanzio
Ubicación: Palacio Ducal de Urbino
Fecha de creación: 1507
Técnica: Pintura al aceite
Período: Alto Renacimiento
Género: Retrato




























TRASLADO DE CRISTO
Pintura

Traslado de Cristo, también conocida como Deposición Borghese, es la tabla central del retablo Baglioni de Rafael Sanzio concluido en 1507.

Traslado de Cristo, también conocida como Deposición Borghese, es la tabla central del retablo Baglioni de Rafael Sanzio concluido en 1507. Se trata de una de las pinturas más ambiciosas del periodo florentino de Rafael, puesto que en ella tuvo que armonizar una composición de muchas figuras en actitudes contrapuestas. La reflexión que le exigió esta obra se comprueba en la cantidad de estudios preparatorios que se conservan desde 1505.

La tabla conforma el centro del retablo (en italiano pala) Baglioni, que se completaba con un Dios padre bendiciente en el coronamiento y con unas personificaciones de las virtudes teologales en la predela, además de otros elementos decorativos de transición. Del retablo original se han desgajado las obras, ya que la imagen del Padre Eterno bendiciente se conserva en la Galería Nacional de Umbría, mientras que las Virtudes teologales y angelitos, en la pinacoteca Vaticana. Recibe el nombre de retablo Baglioni porque fue encargado por Atalanta Baglioni, miembro de una de las familias más importantes de Perugia, ciudad donde Rafael seguía estando activo.


El Traslado de Cristo experimentó grandes cambios desde su proyecto inicial. Un dibujo preparatorio que se encuentra en Oxford y data de hacia 1505 muestra que su primera idea era una Lamentación sobre Cristo muerto similar a la realizada por Il Perugino en 1495 para el templo de Santa Clara de Florencia, en la que la composición estaba exenta de dramatismo y resultaba bastante convencional, quizá por responder a las ideas compositivas pedidas por Atalanta.

Sin embargo en el cuadro final lo que se representa es el traslado del cadáver de Cristo sostenido por dos hombres que sujetan una sábana con fuerza donde reposa el peso de Jesús. Esta escena se sitúa en el primer término de la composición y a la derecha, y en segundo plano, se produce la lamentación de la Virgen, que se ha convertido en un espasmo o desmayo. El dinamismo de la escena se refuerza gracias a la tremolina en los cabellos de María Magdalena, que sostiene la mano izquierda inerte de Cristo y en el faldón del joven que de espaldas y en posición de tres cuartos carga el peso de sus piernas. El grupo de la Virgen atendida por varias mujeres se ha desplazado a un plano secundario, variando así lo previsto en la primera composición, pero se ha acentuado su desgarro mediante la presentación de su desvanecimiento. Se crea de este modo un paralelismo entre Cristo y su madre, pues ambos tienen que ser sostenidos por otras figuras.

El estudio cuadriculado que se custodia en la Galería Uffizi de Florencia muestra un estadio muy cercano al del cuadro final, aunque aún aparece una figura femenina entre el portador del cuerpo de Cristo que ocupa el centro del Cuadro y María Magdalena, que en la versión definitiva sería suprimida y trasladada al grupo de mujeres que ayudan a la Virgen.

Los personajes presentan distintas actitudes y se relacionan entre ellos con naturalidad, de modo que se presenta un notable dinamismo en los movimientos y en los gestos de todos los personajes. Asimismo, el cromatismo es brillante y variado.

Toda la serie de cambios en la composición en los dos años en los que Rafael estuvo perfilando esta obra muestra cómo se trató de una de las obras más importantes para el genio de Urbino de su periodo florentino. En ella se da una creación que integra varios personajes en un cuadro de gran formato, algo que no era habitual en la producción de Rafael hasta el momento, pues sobre todo recibía encargos de vírgenes y retratos de menor complejidad compositiva. El Traslado de Cristo ejemplifica los logros rafaelescos en un gran cuadro del género de historia, que serán culminados en la realización de sus Estancias Vaticanas.

Vasari dedicó grandes elogios a esta obra, calificándola de «divinísima pintura» y señalando que fue hecha con «tanta frescura y tanto amor, que se diría que la acaban de pintar». Destaca la intensidad del dolor que reflejan los personajes, especialmente San Juan Bautista, y la considera obra asombrosa por el esfuerzo, el amor y la gracia que contiene y por la belleza de figuras, vestidos y detalles.


Ficha Técnica
Artista: Rafael Sanzio
Fecha de creación: 1507
Período: Alto Renacimiento
Género: Arte cristiano



VIRGEN DEL PRADO
Pintura

Esta Virgen con el Niño y San Juan, conocida como la Virgen del prado es una pintura del artista renacentista italiano Rafael Sanzio, que data de 1505-1506.

Esta Virgen con el Niño y San Juan, conocida como la Virgen del prado (en italiano Madonna del prato) es una pintura del artista renacentista italiano Rafael Sanzio, que data de 1505-1506. Está realizada al temple y al óleo sobre madera con unas dimensiones de 113 centímetros de alto y 88 cm. de ancho. Se conserva en el Museo Kunsthistorisches de Viena, Austria.

Sobre la orla del vestido de la Virgen consta la fecha: 1506. Rafael la realizó para la capilla de los Novicios de San Marco. Es una de las Vírgenes con el Niño Jesús y san Juanito, en un paisaje abierto, realizadas por Rafael en sus años florentinos. En esa época Rafael pudo estudiar de cerca la obra de Miguel Ángel y de Leonardo. La escena de la Virgen con Niño acompañados por san Juanito fue muy frecuente en la pintura italiana del siglo XV. La tipología de Virgen que desarrolló Rafael en estos cuadros tuvo posteriormente mucho éxito.

La composición está muy estudiada. Las figuras forman un triángulo isósceles, cuya cúspide ocupa la cabeza de la Virgen. Es característico de Rafael el vestido intensamente rojo de la Virgen, así como el escote en redondo. Los dos niños están en la parte inferior, un poco desplazados hacia la izquierda, lo cual viene compensado por la extensión del pie de la Virgen hacia la derecha. El pequeño san Juan se arrodilla, sosteniendo el bastón crucífero; el Niño, de pie, lo coge.

Esta composición piramidal pone de manifiesto la influencia leonardesca, en particular de la obra Santa Ana con la Virgen y el Niño. Otros rasgos típicamente leonardescos son la cara de la Virgen, el esfumado que se aprecia, por ejemplo, en la espalda del Niño Jesús, y el paisaje del fondo, de tonos azulados y brumosos. Hay, no obstante, algunos elementos que marcan ya una distancia respecto a la obra de Leonardo, como el valor de la línea de contorno.


Ficha Técnica
Artista: Rafael Sanzio
Ubicación: Museo de Historia del Arte de Viena
Fecha de creación: 1505–1506
Género: Arte cristiano
Técnica: Pintura, Madera, Pintura al aceite
Períodos: Renacimiento italiano, Alto Renacimiento, Renacimiento



VIRGEN DE LA SILLA
Pintura

Virgen de la silla o en America como María Madre de Misericordia es una pintura del artista renacentista italiano Rafael Sanzio, que data de 1513-1514.
Virgen de la silla (Virgen con Niño y san Juanito) (en italiano Madonna della seggiola) o en America como María Madre de Misericordia es una pintura del artista renacentista italiano Rafael Sanzio, que data de 1513-1514. Es una pintura al óleo sobre tabla, de forma redonda (tondo) con unas dimensiones de 71 centímetros de diámetro. Se conserva en la Galería Palatina del Palacio Pitti de Florencia, Italia. Es una obra renacentista

Muestra a Virgen abrazando al Niño Jesús mientras que un joven Juan Bautista mira con devoción.

Esta obra fue pintada durante el periodo romano de Rafael. Parece que toma su inspiración para esta obra mientras transitaba por Velletri, representándose a la Virgen como una campesina del lugar. L. Bartelli y B. Pallotti afirman (Gli Inediti di Velletri) que Rafael quedó particularmente atraído por la belleza de una madre joven con su hijo, y que no teniendo con él los instrumentos de su oficio, esbozó con una tiza el retrato de la mujer con el niño en brazos. Así, en los rasgos de la Madre de Dios, se estarían reflejando los de una bella campesina velletrina.

Esta Virgen carece de la forma geométrica estricta y el estilo lineal de las madonas que había realizado antes el pintor, durante su periodo florentino. En lugar de ello, los colores más cálidos parecen sugerir la influencia de Tiziano y del rival de Rafael, Sebastiano del Piombo.

Leyenda
Cuenta la leyenda que un pobre Sacerdote ermitaño fue sorprendido por una manada de lobos. Temiendo que los lobos lo fueran a matar se refugió en lo alto de una encina; la hija del dueño de un hostal, una dulcísima joven de cabellos castaños con el rostro lleno de encanto y misterio, acudió en su auxilio.

La valiente intervención de la niña puso en fuga a los lobos y permitió al solitario Sacerdote bajar de su refugio en el árbol. El clérigo ermitaño entonces impartió su bendición tanto al árbol como a la joven y profetizó que ambos, un día, “conquistarían la inmortalidad”.

Pasó el tiempo y la hija del hotelero se casó y tuvo dos bellísimos hijos. El árbol de encina fue talado por el dueño de la posada y utilizó su madera para fabricar tapas y barriles.

Un día, el maestro Rafael Sanzio pasaba por aquel pueblo, uno de los Apeninos italianos, y quedó sorprendido por la extraordinaria belleza de una joven sentada en la entrada de su casa, acompañada de su niño más pequeño en brazos y otro de pie a su lado.

El pintor quiso retratarlos en ese momento, pero no tenia a mano ni tela ni pinceles. Entonces, con tal de no perder el encanto de aquella escena, recurrió al único medio a su alcance y en el fondo de una de las tapaderas de un barril y dibujó al carboncillo la figura que luego se convertiría en la Virgen de la Silla. La forma del fondo de la tapa, por tanto sería la razón de la admirable composición circular. De esta suerte, según la profecía del Sacerdote ermitaño, tanto la joven como la encina -de la que había salido la madera con la que se hizo la tapadera- alcanzaron la inmortalidad gracias al arte del maestro.


Ficha Técnica
Artista: Rafael Sanzio
Ubicación: Palacio Pitti
Fecha de creación: 1514
Técnica: Pintura al aceite
Período: Alto Renacimiento
Tema: María, Niño Jesús, Madonna



RETRATO DE BALTASAR CASTIGLIONE
Cuadro

El Retrato de Baltasar Castiglione es un cuadro del pintor italiano Rafael. Está realizado al óleo sobre lienzo.

El Retrato de Baltasar Castiglione (en italiano, Ritratto di Baldassarre Castiglione) es un cuadro del pintor italiano Rafael. Está realizado al óleo sobre lienzo. Fue pintado hacia 1515, mide 82 cm de alto y 67 de ancho y se conserva actualmente en el Museo del Louvre de París, con el título de Portrait de Baldassare Castiglione, écrivain et diplomate (1478–1529).


Historia
La autoría de este retrato había sido puesta en duda. De acuerdo con una carta de 1516 de Pietro Bembo al cardenal Bibbiena, «El retrato de M. Baldassare Castiglione... [y el del Duque Guidobaldo di Montefeltro] pudieron ser obra de uno de los alumnos de Rafael». No obstante, la opinión generalizada actual es que sí es obra de Rafael debido a la alta calidad y la magistral combinación de elementos pictóricos que distinguen la pintura, como el afecto inherente en el inteligente y calmado rostro de Castiglione. Las apagadas tonalidades de la ropa y el fondo, inusualmente ligero, indican la mano de un pintor experimentado y hábil, así como la mirada directa del sujeto, que establece un contacto inmediato e íntimo con el observador.

De la casa de los Castiglioni en Mantua, el lienzo pasó a los Países Bajos y fue adquirido en 1630 en Ámsterdam por Lucas van Uffel, marchante amigo de Van Dyck; se cuenta que Rembrandt acudió a la subasta e intentó pujar, pero no disponía de dinero suficiente. Nueve años más tarde el cuadro fue adquirido por el Cardenal Mazarino y en 1661 entró en la colección de Luis XIV de Francia.

Este retrato ha figurado en diversas exposiciones internacionales. Estuvo expuesto del 25 de marzo al 4 de junio de 2006 en el Museo de Capodimonte dentro de la exposición «Tiziano y el retrato de corte, de Rafael a Carraci». Posteriormente, ha formado parte de la exposición «Louvre Atlanta» celebrada hasta enero de 2007, en el High Museum of Art de Atlanta, Georgia. En 2012-13 participó en la antológica «El último Rafael», coorganizada por el Louvre y el Museo del Prado, y posteriormente se prestó para una de las exposiciones inaugurales del nuevo Museo Louvre-Lens.

Análisis del cuadro
Es un retrato de Baltasar de Castiglione, nacido en Mantua en 1478, fue una figura literaria activa en la corte de Urbino en los primeros años del siglo XVI; también desempeñó el papel de embajador.

En primer plano resaltan las manos entrelazadas, mientras que los brazos se abren, permitiendo así medir la amplitud del torso.

En este retrato, Rafael capta el ideal de un hombre equilibrado, culto, dominador de sus pasiones, por medio de la entonación recíproca de los colores marcados: las tonalidades oscuras y argénteas de la ropa, la blancura de la camisa. La ropa oscura es propia de la moda borgoñona.

Ficha Técnica
Artista: Rafael Sanzio
Tamaño: 82 cm x 67 cm
Ubicación: Museo del Louvre
Tema: Baltasar Castiglione
Fecha de creación: 1514–1515
Técnica: Pintura al aceite



VIRGEN DEL JILGUERO
Pintura

La Virgen del jilguero es una pintura del artista renacentista italiano Rafael Sanzio, datada hacia 1506. Es una pintura al óleo sobre tabla con unas dimensiones de 107 centímetros de alto por 77 cm de ancho.

La Virgen del jilguero (en italiano Madonna del cardellino) es una pintura del artista renacentista italiano Rafael Sanzio, datada hacia 1506. Es una pintura al óleo sobre tabla con unas dimensiones de 107 centímetros de alto por 77 cm de ancho. Se conserva en la Galería Uffizi de Florencia, Italia.

Historia[editar]
Es una Virgen del jilguero ejecutada durante la estancia de Rafael en Florencia. La Virgen fue un regalo de bodas de Rafael a su amigo Lorenzo Nasi. El 17 de noviembre de 1548, la casa de Nasi quedó destruida por un terremoto, y la pintura se partió en diecisiete fragmentos. Del rápido daño, escribe Giorgio Vasari en el año 1568: «Encontraron las piezas entre el mortero de las ruinas. Fueron donde Battista, hijo de Lorenzo, muy amante del arte, para que las rehiciera de la mejor manera que pudiese». Fue restaurada poco después, pero el daño aún resulta visible.

Los análisis con rayos X permitieron ver las fracturas entre las piezas, rellenas por nueva pintura. La esquina inferior izquierda fue completamente rehecha, así como un rectángulo correspondiente a la pierna de Jesús.
Entre el año 2000 y el 2002 se hicieron investigaciones para una nueva restauración, terminada en 2005.

El cuadro fue sometido a una reflectografía infrarroja que puso en evidencia un dibujo preliminar a escala 1:1. Las diferencias respecto a la obra acabada en las figuras son pocas y no decisivas; más importantes son las relativas al paisaje.
El puente a la derecha era del todo inventado, sin trazos de polvo, mientras que a la izquierda debían aparecer una torre y un edificio cilíndrico, que en el cuadro se han transformado en un espacio abierto.
Otras diferencias son las que se refieren al escote del traje de la Virgen, que en el cartón era más mórbido y no cuadrado, y en la oreja de Juan Bautista, que resulta en una posición más alta.

Análisis[editar]
En esta pintura, como en la mayor parte de las Vírgenes de su periodo florentino, Rafael colocó las tres figuras (la Virgen María, el Niño Jesús —a la derecha— y san Juan) dentro de un dibujo geométrico. Aunque las posiciones de los tres cuerpos son naturales, juntos forman un triángulo prácticamente regular.

La Virgen sostiene un libro, lo que permite identificarla como Sedes Sapientiae («Asiento de la Sabiduría»). El jilguero es un símbolo de la futura muerte violenta de Cristo. San Juan ofrece el jilguero a Cristo como advertencia en relación con su futuro.

La influencia leonardesca se evidencia en muchos rasgos de la obra, como la estructura piramidal y el claroscuro. También se nota en la oscuridad del terreno y en el tratamiento atmosférico del paisaje del fondo, que se pierde en las brumas del horizonte. Los rostros del Bautista y de Cristo tienen una impronta inconfundiblemente leonardesca en el esfumado que les rodea y en los rasgos somáticos.


Ficha Técnica
Artista: Rafael Sanzio
Fecha de creación: 1506
Género: Arte cristiano
Ubicaciones: Galería Uffizi, Palacio Medici Riccardi
Tema: María, Niño Jesús, Madonna
Técnica: Pintura, Pintura al aceite
Períodos: Renacimiento italiano, Alto Renacimiento, Renacimiento



RETRATO DE MADDALENA DONI
Pintura

El Retrato de Maddalena Doni también conocido como Retrato de Magdalena Doni o Retrato de Maddalena Strozzi es una pintura realizada en óleo sobre tabla por el maestro del renacimiento Rafael entre 1506 y 1507.

El Retrato de Maddalena Doni también conocido como Retrato de Magdalena Doni o Retrato de Maddalena Strozzi es una pintura realizada en óleo sobre tabla por el maestro del renacimiento Rafael entre 1506 y 1507. La obra se conserva en la Galleria Palatina del Palacio Pitti de Florencia.

Historia[editar]
Posiblemente el retrato fue parte de un díptico, en el cual se encontraba el retrato de Agnolo Doni, un mercader florentino y esposo de Maddalena.1 Algunos historiadores indican que la obra fue encargada a Rafael para conmemorar la unión de la pareja, la cual se celebró en 1504. Sin embargo, se estima que los dos retratos fueron ejecutados por Rafael en 1506, fecha en la que se cree que el pintor de Urbino estudió de cerca la obra de Leonardo Da Vinci.

La composición de la pintura guarda numerosas semejanzas con La Gioconda. Una de esas similitudes es la postura de la modelo, por ejemplo, las manos de Maddalena mantienen la misma posición que las de la Mona Lisa, la mano derecha reposa sobre la mano izquierda.


Ficha Técnica
Artista: Rafael Sanzio
Ubicación: Palacio Pitti
Fecha de creación: 1506
Técnica: Pintura al aceite
Período: Alto Renacimiento
Género: Retrato



EL SUEÑO DEL CABALLERO
Pintura

El sueño del caballero es una pintura de la época temprana del artista del renacentista italiano Rafael Sanzio. Es una pintura al óleo sobre tabla, con unas dimensiones de 17.1 centímetros de alto y 17.1 cm. de ancho.

El sueño del caballero (en italiano Sogno del cavaliere) es una pintura de la época temprana del artista del renacentista italiano Rafael Sanzio. Es una pintura al óleo sobre tabla, con unas dimensiones de 17.1 centímetros de alto y 17.1 cm. de ancho. Se calcula que fue terminado en 1504-1505, y se conserva en la National Gallery de Londres de Londres, Reino Unido.

La obra representa el tema del sueño de Escipión, la historia contada por Cicerón sobre la juventud de Escipión el Africano (236 - 184 AC), según la cual Minerva y Venus se le aparecieron en un sueño. La primera le ofreció una espada y un libro; la segunda, una rama florida. En un estudio sobre cartón, conservado también en la National Gallery, "la dama de la izquierda parece aún más adusta; la de la derecha, más atrevidamente descubierta".1 El caballero aparece dormido a los pies de un laurel entre las dos figuras femeninas, elementos interpretados respectivamente como la gloria, la virtud y el amor.2

La fuente más probable de Rafael es un pasaje de la Punica, un poema épico del poeta latino Silio Itálico que narra la segunda guerra púnica.3

Se sabe que el cuadro formaba un díptico con Las tres Gracias, un óleo sobre madera de las mismas dimensiones. Se desconocen más datos sobre la relación entre ambas obras. Pertenecieron a la colección de pinturas Borghese hasta 1800, cuando fueron vendidas por separado.


Ficha Técnica
Artista: Rafael Sanzio
Fecha de creación: 1504
Período: Alto Renacimiento
Género: Pintura de historia
Ubicaciones: The National Gallery, National Portrait Gallery
Técnica: Pintura al temple, Huevo



MADONA DEL GRAN DUQUE
Pintura

La Virgen con Niño es una pintura del artista del Alto Renacimiento italiano Rafael Sanzio, que data hacia 1505. Es una pintura al óleo sobre tabla con unas dimensiones de 84 centímetros de alto y 55 cm. de ancho.

La Virgen con Niño (Madona del gran duque) (en italiano Madonna del granduca) es una pintura del artista del Alto Renacimiento italiano Rafael Sanzio, que data hacia 1505. Es una pintura al óleo sobre tabla con unas dimensiones de 84 centímetros de alto y 55 cm. de ancho. Se conserva en la Galería Palatina del Palacio Pitti, en Florencia, Italia.

La primera noticia que se tiene de este cuadro es del 23 de noviembre de 1799 cuando el director de la Galería de los Uffizi escribió al gran duque Fernando III que había adquirido esta obra de un comerciante de Florencia.
Intervino el duque y pocos meses después la tela entró a formar parte de la colección del palacio Pitti. Por haber pertenecido a Fernando III, Gran Duque de Toscana, se la conoce como Madona del gran duque.

Probablemente fue pintada en el año 1505, poco después de que Rafael llegase a Florencia. La influencia de Leonardo da Vinci, cuyas obras consiguió conocer allí, puede verse en el uso del esfumado.

En este cuadro la Virgen María está representada en pie, con un vestido rojo y un manto azul mientras tiene en brazos al Niño Jesús sobre un fondo negro.
A través de algunas radiografías se ha descubierto que en principio a espaldas de la Virgen, a su izquierda, se abría una ventana en forma de arco que daba a un paisaje, mientras que la altura de María de debía a un asiento de piedra.


Ficha Técnica
Artista: Rafael Sanzio
Ubicación: Palatine Gallery
Fecha de creación: 1505
Técnica: Pintura al aceite
Período: Alto Renacimiento
Tema: María, Niño Jesús, Madonna



RETRATO DE UN JOVEN
Trabajo de arte

El retrato de un hombre joven es una pintura al óleo sobre lienzo (72x56 cm) atribuido a Raffaello Sanzio, que data entre 1516 y 1517 y que se conserva en el Museo Czartoryski de Cracovia.

Historia
El trabajo, que también fue copiado por Antoon Van Dyck, probablemente en Italia (Chatsworth portátil, 1622-1627), fue comprado en Venecia por el príncipe Adam Czartoryski en 1807.

Muestra a un joven de tres cuartos, con la cara vuelta hacia el espectador, retrato dentro de una habitación con ventana. Según la pierna del lado izquierdo se cortó o porque el dañado o para adaptar el tamaño de la tela en un marco, ya que es muy raro que la mano está pintada sólo en medio. Una limpieza demasiado enérgico, ejecutado en una fecha desconocida, ha agotado la superficie de la pintura, por lo que la tarea más difícil. Las intervenciones de ayuda, probablemente por Giulio Romano, fueron detectados por Adolfo Venturi. Algunos han especulado que podría ser un autorretrato de Rafael. Ella tiene el pelo largo y lleva una camisa blanca suelta y una piel tendida en el hombro. Otros han acercado a la obra de los llamados retratos de Francesco Maria della Rovere en los frescos de la marcación.

La pintura le pierden totalmente la pista durante la Segunda Guerra Mundial cuando fue robado por los alemanes: en 1939 Hans Frank, en efecto aprovechar la pintura. Fue visto por última vez en 1945.


Ficha Técnica
Artista: Rafael Sanzio
Fecha de creación: 1514
Período: Renacimiento italiano
Género: Retrato
Técnica: Pintura sobre tabla, Pintura al aceite



LA RESURECCIÓN DE CRISTO
Pintura

La resurrección de Cristo, conocida también como Resurrección Kinnaird por haber formado parte de la colección de Lord Arthur Fitzgerald Kinnairdrthshire, es una pintura al óleo sobre tabla atribuida al maestro del renacimiento italiano Rafael Sanzio. Es, posiblemente, una de las primeras obras del artista, hecha entre 1499 y 1502 en pequeño formato (52 cm x 44 cm). Es probable que sea uno de los elementos de una predela que podría haber formado parte del Retablo Baronci, primer encargo documentado de Rafael y que quedó seriamente dañado tras un terremoto ocurrido en 1789; sus fragmentos se encuentran dispersos en varios museos.

En esta obra temprana se puede observar el dramatismo estílico y compositivo del autor, en oposición al poético que empleaba su maestro Pietro Perugino. Está hecha con gran racionalidad mediante una compleja e ideal geometrización que une todos los elementos de la escena y les confiere una peculiar animación rítmica, al hacer participar a todos sus personajes en una única «coreografía». Es posible percibir en la obra la influencia estética de Bernardino di Betto y Melozzo da Forlì, aunque la orquestación espacial de la obra, tendente al movimiento, permite suponer el conocimiento por el artista del arte florentino de su tiempo.2

La obra, cuya autoría ha tardado en concretarse por parte de la crítica, fue adquirida por el Museo de Arte de São Paulo en 1954. Pietro Maria Bardi, entonces director del museo, la consideró obra de Rafael basándose en la existencia de dos estudios preparatorios para la composición, lo que inició un acalorado debate sobre su autoría. Posteriormente, la atribución a Rafael ha sido generalmente aceptada por la crítica experta.2 3 Es la única obra del artista conservada en el Hemisferio Sur


Ficha Técnica
Artista: Rafael Sanzio
Ubicación: Museo de Arte de São Paulo
Fecha de creación: 1499–1502
Técnica: Pintura al aceite



MADONNA CONNESTABILE
Pintura

La Madonna Connestabile es una pequeña pintura del artista renacentista italiano Rafael Sanzio, que data de 1502-1503.

La Madonna Connestabile es una pequeña (y probablemente inacabada) pintura del artista renacentista italiano Rafael Sanzio, que data de 1502-1503. Fue ejecutada al óleo1 sobre tabla, y transferida después a lienzo, con unas dimensiones de 17,5 centímetros de alto y 18 cm. de ancho. Se conserva en el Museo del Hermitage de San Petersburgo, Rusia. Es conocida también como La Virgen y el Niño.

Es muy probable que sea la última obra pintada por Rafael en Umbría antes de trasladarse a Florencia, comprobándose en ella la influencia de Perugino.1 La tabla sobre la que se pintó era cuadrangular, y en las esquinas había unos motivos decorativos.

Su nombre viene de la familia Connestabile de Perugia, de quien la adquirió el zar Alejandro II de Rusia en 1871. El zar la regaló a su consorte, María Aleksandrovna. Desde entonces, la pintura se conserva en el Museo del Hermitage de San Petersburgo. En 18812 el soporte fue transferido a lienzo, por el mal estado de la obra.

La pintura representa a la Virgen María cuidando del Niño Jesús mientras lee un libro; el Niño juega con el lomo del libro.1 El manto de la Virgen es azul, su color tradicional; debajo lleva un vestido de color carmín con una lazada bordada como adorno del corpiño. Rafael dibuja a la Virgen con un rostro sereno y al mismo tiempo meditativo, con los ojos bajos. Cuando se pasó de tabla a lienzo, se descubrió que en la versión original la Virgen contemplaba una granada (símbolo de la Pasión) en lugar del libro.

En el fondo se representa un extraño paisaje con montes cubiertos de nieve. El paisaje intermedio, en cambio, es primaveral, sin detalles, lo que transmite la idea de inocencia.

Ficha Técnica
Artista: Rafael Sanzio
Ubicación: Museo del Hermitage
Fecha de creación: 1504
Técnica: Pintura al temple
Período: Alto Renacimiento
Tema: María, Niño Jesús, Madonna



RETRATO DE AGNOLO DONI
Trabajo de arte

El Retrato de Agnolo Doni es una pintura al óleo de Rafael mesa (65x45 cm), fechado alrededor de 1506 y se conserva en la Galería Palatina de Florencia.

Historia [editar | wikitexto cambio]
El retrato fue encargado por el mismo Agnolo Doni, rico comerciante florentino y patrón de las artes, junto con un retrato de su esposa Maddalena Strozzi, después de casarse en 1503. El mismo Doni había encargado famosa Tondo Doni de Miguel Ángel, ahora en los Uffizi.

Los dos retratos, conservados en el palacio Doni, gracias a la extraordinaria visión que hizo la escuela, tuvieron un éxito duradero: entre los muchos que Rafael tuvo que correr en Florencia son los únicos de los que ha transmitido el nombre, ya que los días de tiempo de Vasari.

La obra permaneció en poder de los descendientes hasta 1826, cuando fue vendido al Gran Duque Leopoldo II de Toscana. En comparación con el retrato de su esposa, el retrato de Agnolo un poco antes.


Ficha Técnica
Artista: Rafael Sanzio
Tamaño: 63 cm x 45 cm
Ubicación: Palacio Pitti
Fecha de creación: 1505–1506
Técnica: Pintura al aceite
Períodos: Renacimiento italiano, Alto Renacimiento



LA EXPULSIÓN DE ELIODORO DEL TEMPLO
Pintura

La expulsión de Heliodoro del templo es un fresco del artista Rafael Sanzio; se observa aquí la intervención de sus ayudantes Penni y Giulio Romano. Fue ejecutado en 1511 –1512 y tiene una anchura en la base de 750 cm.

La expulsión de Heliodoro del templo (en italiano, Cacciata di Eliodoro dal tempio) es un fresco del artista Rafael Sanzio; se observa aquí la intervención de sus ayudantes Penni y Giulio Romano. Fue ejecutado en 1511 –1512 y tiene una anchura en la base de 750 cm. Es el fresco que da su nombre a la Sala de Heliodoro (Stanza di Eliodoro), una de las habitaciones que hoy en día son conocidas como las estancias de Rafael, ubicadas en el Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano y que forman parte de los Museos Vaticanos.

También es conocido con el nombre de Repulsa de Heliodoro. Queda en la parte derecha de la cámara.

Representa un milagro narrado en el Segundo libro de los Macabeos, Capítulo 3: 24-34.

Heliodoro el Sirio, general de Seleuco IV Filopátor, rey de Siria, decidió confiscar el tesoro del Templo de Jerusalén para las arcas reales. En respuesta a las oraciones del Sumo Sacerdote Onías, Dios envía a un jinete a caballo, cubierto por una armadura de oro, que levantó contra él los cascos de su caballo, asistido por dos jóvenes resplandecientes, que lo golpearon y azotaron. De esta manera, Heliodoro cayó en tierra, y tuvo que retirarse; después se narra su conversión.

Pretende así simbolizarse la protección de Dios sobre la Iglesia amenazada en su patrimonio. Y es clara la alusión a la victoria de Julio II sobre las tropas extranjeras en Italia (1512) y a la protección sobrenatural que el Papa creyó haber recibido en la campaña del Adriático. El tema fue elegido personalmente por el Papa quien tenía además tapices con el mismo tema; al menos, así se dice en la Vida de Rafael redactada por Giovio.

En el centro del fresco aparece Onías, Sumo Sacerdote de Jerusalén solo, rezando, pidiendo ayuda a Yahvé, lo cual logra de manera inmediata.1

La expulsión de Heliodoro es una representación dramática, recorrida por una rápida corriente de movimiento: las figuras son empujadas a los lados, en el centro hay una perspectiva que lleva directamente al horizonte. Rafael quiere el ímpetu del pathos miguelangelesco pero también mantiene una distancia, la objetividad de la representación.

A la izquierda, Julio II, que es la figura con capa roja que está sentado1 asiste a la expulsión del profanador del templo, que alude alude a la inviolabilidad de las posesiones de la iglesia y a su propósito de expulsar a los usurpadores: el fresco tiene por lo tanto dos tiempos distintos, un cuadro en el cuadro. Esto basta para trasponerla al plano de la representación a aquel otro de la ficción, del espectáculo teatral. Rafael reafirma así, contra la concepción miguelangelesca de la historia como tragedia en un acto, su concepción de la historia como exemplum: la misma perspectiva rápida que apresura el movimiento de las figuras pone en relación directa al Papa en primer plano con el Sumo sacerdote que reza en el fondo. Las dos figuras que portan la silla de Julio II miran directamente hacia afuera, hacia el espectador. La que queda en primer plano ha sido identificada con el cortesano Giovanni Pietro de Foliariis de Cremona.1

El movimiento de los personajes se obtiene mediante un ritmo rápido, pero perfectamente medido, como si alguno se moviese a lo largo de un trazado prescrito, una coreografía; las luces, que irrumpen desde lo alto, repitiéndose sobre las curvas de las cúpulas, son maravillosos efectos de iluminación escénica. La bóveda dorada pone de manifiesto el dominio que Rafael tenía de la perspectiva.

Cada figura ejecuta el gesto justo con la precisión técnica de una figura de danza: cuanto más rápido es el ritmo, mayor la bravura. La ficción escénica no es revelación, sino imaginación; y la imaginación no es mera fantasía, sino una reconstrucción histórica, que el artista organiza.

Al desdoblamiento de planos (representación – ficción) se corresponde un desdoblamiento en el propio interior de la imagen: así con el gesto ofrece el esquema de ese gesto, junto al movimiento da el mecanismo del movimiento, con la luz, el artificio de la iluminación, con la expresión de los rostros su justificación psicológica e incluso la categoría de los sentimientos expresados.


Ficha Técncia
Artista: Rafael Sanzio
Ubicación: Estancias de Rafael
Tema: Heliodorus
Fecha de creación: 1511–1512
Período: Alto Renacimiento
Género: Pintura de historia




SALA DE ELIODORO

La sala de Eliodoro es una de las salas de habitaciones disponibles de Raphael en los museos del Vaticano. Fue el segundo para ser decorado de Raffaello Sanzio, entre 1511 y 1514.

Historia

Julio II en la misa de Bolsena
Mientras que el Heliodoro estaba casi terminado, Raphael, en el verano de 1511, empezó a desarrollar diseños para la decoración de la habitación de al lado, con destino a la audiencia de habitaciones. En junio, el Papa había regresado a Roma después de una desastrosa campaña militar contra los franceses, que habían dado lugar a la pérdida de Bolonia y la continua amenaza de los ejércitos extranjeros en la península .

En ese momento de incertidumbre política que se decidió un programa decorativo que pone de relieve la protección otorgada por Dios a su Iglesia, en algunos momentos de su historia, que describe las intervenciones milagrosas contra los enemigos internos y externos, y confiando en la adoración de la Eucaristía, especialmente querido por el Papa .

La decoración se llevó a cabo entre la segunda mitad de 1511 y 1514, con un pago final, el Sanzio, de fecha 1 de agosto de 1514. A partir de esta empresa el uso de la ayuda se está convirtiendo cada vez más importante, el aumento de la autoría pregunta de las diferentes canciones pictóricas. A partir de los dibujos preparatorios varios cambios observados en las escenas, sobre todo en relación con el descuento de la misma en el seguimiento del desarrollo de los acontecimientos, entre 1511 y 1512, con la inversión de alianzas y el triunfo temporal del Papa: esto es cuando Julio II se añade como un espectador en la escena Heliodoro y aquí se representa más claramente en la misa de Bolsena

Ficha Técncia
Artista: Rafael Sanzio




SAN SEBASTIAN
Pintura

San Sebastián es una pintura del artista del Alto Renacimiento italiano Rafael Sanzio, que data alrededor de 1501-1502. Es una pintura al óleo con unas dimensiones de 43 centímetros de alto y 34 cm. de ancho.

San Sebastián (en italiano San Sebastiano) es una pintura del artista del Alto Renacimiento italiano Rafael Sanzio, que data alrededor de 1501-1502. Es una pintura al óleo con unas dimensiones de 43 centímetros de alto y 34 cm. de ancho. Se conserva en la Accademia Carrara de Bérgamo, Italia.

La pintura aparece sucesivamente en la colección Zurla de Crema, luego al grabador Giuseppe Longhi y desde 1836 al conde Guglielmo Lochis que lo dio a su actual sede en el año 1866.

Imagen sagrada destinada a la devoción privada es reconocida como obra de Rafael al inicio del periodo florentino. El cuadro presenta ligeras variaciones en relación con los motivos de Perugino. En esta pintura las graciosas posturas peruginescas y la brumosa transparencia del color característico de Francesco Francia, se fusionan de tal modo que indica claramente la presencia de Rafael. Su habilidad para componer formas claras y equilibradas se hará típica desde esta obra en adelante, lo mismo que la discreta y armoniosa destilación de los elementos formales de otros pintores en la visión clara y serena que parece característica de su temperamento artístico.

Sebastián sostiene una flecha, el símbolo de su martirio, con el dedo meñique elegantemente alzado. Luce una magnífica capa roja y una camisa bordada de oro, con el cabello elegantemente peinado, no hay nada en esta figura que recuerde los tormentos que sufrió San Sebastián por su fe. Es una obra temprana típica, unánimemente atribuida a Rafael y, en su belleza ornamental y tono elegíaco, recuerda mucho a las obras de Perugino. El paisaje y el aspecto femenino de San Sebastián son influencia de Perugino, pero la mano emergente con la flecha hace pensar en un conocimiento de Leonardo. La construcción de la imagen en elipses entrecruzadas es totalmente rafaelesca.


Ficha Técncia
Artista: Rafael Sanzio
Tema: Sebastián
Fecha de creación: 1502
Técnica: Pintura al aceite
Período: Renacimiento



PEQUEÑA COWPER MADONNA
Trabajo de arte

El pequeño Cowper Madonna es una pintura del alto artista italiano Raphael del renacimiento, representando a Maria ya niño, en un campo italiano típico. Se ha fechado alrededor de 1505,  el medio del alto renacimiento

Historia
No se sabe exactamente por qué se pintó la Virgen Pequeña Cowper. Era probablemente una comisión privada [2] o para el mercado general del arte; Las imágenes de la Virgen y el Niño se daban a menudo como regalos de boda. [3] Se piensa extensamente que la iglesia en el lado derecho de la pintura es la iglesia de San Bernardino, [4] donde los duques de Urbino (donde Raphael nació [5]) fueron enterrados, y se ha sugerido que la presencia De la iglesia significa que la pintura pudo haber sido "comisionada por la familia con fines devocionales". [6] Al mismo tiempo, podría ser Rafael dibujando los recuerdos de la iglesia, que habría estado cerca de donde creció en Urbino .

Descripción
Sentado en el centro de la obra en un vestido rojo brillante es la Madonna. Ella es de piel clara con el pelo rubio. Se sienta cómodamente en un banco de madera. A través de su regazo hay una cortina oscura en la que su mano derecha se sienta delicadamente. Parece que hay una cinta translúcida que fluye elegantemente a través de la parte superior de su vestido y detrás de su cabeza. El más débil halo de oro rodea milagrosamente su cabeza. En su mano izquierda sostiene al bebé Cristo, quien la abraza con un brazo alrededor de su espalda, el otro alrededor de su cuello. Él, un niño innegablemente precioso, mira hacia atrás sobre su hombro con una sonrisa tímida. Detrás de ellos, un día muy claro y brillante se desarrolla. En la distancia dos figuras parecen estar caminando hacia un estanque reflexivo, disfrutando del paisaje verde que los rodea. Una estructura grande y muy impresionante se encuentra al final de un largo camino, que se podría presumir de ser una iglesia católica. Su cúpula y otros elementos estructurales comunes de la arquitectura católica agregan a la ya omnipresente atmósfera de divinidad y gracia religiosa.


Ficha Técnica
Artista: Rafael Sanzio
Tamaño: 60 cm x 44 cm
Ubicación: Galería Nacional de Arte
Tema: Madonna
Fecha de creación: 1505
Técnica: Pintura, Pintura sobre tabla, Pintura al aceite




CREACIÓN DEL MUNDO
Pintura

La creación del mundo es un mosaico en la cúpula de la capilla de Chigi en Santa María del Popolo, Roma, diseñado por Raphael.

La capilla Chigi en Santa María del Popolo fue diseñada por Rafael para su amigo y patrón, el banquero Agostino Chigi como una capilla privada y lugar de entierro de la familia. La cúpula estaba decorada con mosaicos, una técnica algo inusual y anticuada en el siglo XVI. Las caricaturas de Raphael fueron ejecutadas por un artesano veneciano, Luigi di Pace en 1516.

Los paneles de mosaico están situados entre los estucos de oro de la cúpula. Siete imágenes muestran las personificaciones de los seis planetas conocidos y un zodíaco delante del fondo azul. Cada planeta es sostenido por ángeles alados. El panel de los eights representa el cielo estrellado de la estrella, sostenido también por un ángel.

En el medaillon central podemos ver a Dios en el acto de crear el Mundo. La figura central está rodeada de putti juguetón. El mosaico se asemeja al famoso fresco de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, la Creación que fue pintada sólo cinco años antes de los mosaicos de Chigi de Rafael, y ciertamente inspiró al artista.

Los mosaicos de la Capilla de Chigi son las únicas obras de mosaico conocidas de Rafael y ejemplos notables de arte del mosaico del Alto Renacimiento


Ficha Técnica
Artista: Rafael Sanzio
Fecha de creación: 1516



LIBERACIÓN DE SAN PEDRO
Pintura

La liberación de san Pedro (en italiano, La liberazione di San Pietro) es un fresco del artista Rafael Sanzio y su ayudante Giulio Romano. Fue pintado en 1514.

Tiene una anchura en la base de 660 cm. Es uno de los frescos de la Sala de Heliodoro (Stanza di Eliodoro), una de las habitaciones que hoy en día son conocidas como las estancias de Rafael, ubicadas en el Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano y que forman parte de los Museos Vaticanos.

Está en una de las paredes de la estancia que tiene una ventana.

Representa la liberación de San Pedro de la cárcel de Agripa I el Grande (10 a. C.-44DC), al que el Nuevo Testamento llama Herodes, por un ángel, tal como está narrada en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12:7-10. Al mismo relato se consagró la basílica de San Pietro in Vincoli, iglesia de la que había sido cardenal titular el Papa Julio II. Fue en esa misma iglesia en la que el Papa dio las gracias después de haber expulsado a los franceses de Italia (1512).

Se relata en tres escenas distintas: en el centro se ve al ángel despertar al santo y romper sus cadenas, mientras los soldados no pueden hacer nada por evitarlo; a la derecha cómo escapan ambos mientras los soldados están dormidos, y en la izquierda los soldados que se despiertan para perseguirlos. San Pedro tiene las facciones del papa Julio II. Con ello se pretende representar la milagrosa protección concedida por Dios a la Iglesia amenazada la persona del pontífice.

Destaca de este fresco la luz: débil aquella de la luna y resplandeciente la del ángel, que se suma a aquella natural que proviene de la ventana (real) inferior.


Ficha Técnica
Artista: Rafael Sanzio
Ubicación: Estancias de Rafael
Tema: San Pedro
Fecha de creación: 1514
Período: Alto Renacimiento
Géneros: Arte cristiano, Pintura de historia



VIRGEN DE LA ROSA
Cuadro

La Virgen de la rosa (o Sagrada Familia con San Juanito) es un cuadro de Rafael Sanzio pintado hacia 1520 que se conserva en el museo del Prado. Hasta fecha reciente se creía pintado sobre lienzo, pero en realidad Rafael lo pintó sobre tabla y luego fue transferido a un soporte de lienzo, al igual que se hizo con otras obras del artista durante el siglo XIX.

Se trata de una Sagrada Familia con el Niño Jesús en brazos de la Virgen María. San Juan Bautista niño ofrece a Jesús una filacteria donde figura la frase «He aquí el Cordero de Dios» en latín, que alude a la pasión de Cristo. Toda la escena es contemplada por San José. Tanto José como María miran con tristeza, previendo el sufrimiento de Jesús y la degollación de Juan Bautista, mientras que San Juanito y el Niñó Jesús (ajenos a estos presagios), adoptan un gesto alegre.

El sobrenombre de esta obra proviene de la flor que hay sobre la mesa, que en realidad es una adición al igual que la misma mesa y parte del pie del Niño; en alguna ocasión se ha atribuido dicha franja añadida a Vicente López. No se sabe cuándo llegó la obra a España, si bien se cita en 1667 como obra del Escorial.

La Virgen de los husos, una obra perdida de Leonardo da Vinci, influyó en la composición de esta Sagrada Familia con San Juanito rafaelesca. El tratamiento de la luz, muy contrastado, anuncia el tenebrismo caravaggiesco. Cromáticamente es una obra de gran riqueza, donde destacan azules, rosas y verdes. La técnica aplicada a los tejidos es notable, sobre todo en la veladura del cendal que cubre cabeza y hombros de la Virgen, cuyo torso ondula en contraposto. Los gestos son dinámicos, especialmente en la relación que se establece entre Jesús y San Juan.

Como otras obras rafaelescas de época tardía, su verdadera autoría ha sido motivo de debate; se pensaba que el diseño era de Rafael pero que había sido pintado por un ayudante. La última catalogación de los expertos Tom Henry y Paul Joannides avala la autoría casi total de Rafael; ellos destacan por su calidad detalles como la manga rosada de la Virgen y la cabellera de ambos niños. Por el contrario, la parte baja de los ropajes de la Virgen, la creen demasiado rígida para ser de Rafael.

Ficha TécnIcia
Artistas: Rafael Sanzio, Giulio Romano
Tamaño: 1.03 m x 84 cm
Ubicación: Museo del Prado
Tema: Madonna
Fecha de creación: 1518
Técnica: Pintura al aceite


AUTORETRATO CON UN AMIGO
Obra artística

El Autorretrato con un amigo es una obra por el artista italiano del Alto Renacimiento, Rafael Sanzio. Se data a los años 1518-1520, y se encuentra hoy en el Museo del Louvre en Paris, Francia.

Ficha Técnica
Artista: Rafael Sanzio
Tamaño: 99 cm x 83 cm
Ubicación: Museo del Louvre
Tema: Rafael Sanzio
Fecha de creación: 1520
Técnica: Pintura al aceite




MUJER  JOVEN CON UNICORNIO
Trabajo de arte

La mujer joven con unicornio es una pintura al óleo por el vector que Raphael (65x51 cm), que data de 1505 a 1506 y almacenada en la Galleria Borghese de Roma.

Historia [editar
El trabajo es citado en los inventarios Borghese de 1760, con distintas potencias. En 1916 Giulio Cantalamessa reconoció por primera vez el proyecto de ley diferente de algunas partes de la pintura, lo que resultó en efectos añadidos más tarde.

Antes de que una restauración de 1935 , presentada el repintado de trabajo, probablemente debido al mal estado de conservación, que interpretó a la mujer representada con los atributos de Santa Catalina de Alejandría [2]: la velocidad y la palma. manos e incluso la capa pertenecían a una mano diferente y próxima en comparación con la pintura original. A esta crítica antes de la restauración era muy atribución incierta, con los supuestos que tenían los nombres de Perugino (Piancastelli, 1891), por Ridolfo del Ghirlandaio (Morelli, 1874), de Francesco Granacci (Berenson), de Andrea del Sarto (Adolfo Venturi, con dudas, 1893). Cantalamessa entonces Longhi (1928), sin embargo, reafirmó la atribución a Raphael, confirmó sustancialmente después del redescubrimiento del tema original.

Las radiografías realizadas en la pintura han demostrado que en un principio el lugar del unicornio (o "unicornio"), símbolo de la pureza virginal, la mujer estaba sosteniendo un perro, símbolo de la fidelidad conyugal . Ortolani poner la pintura en relación con un dibujo en el Louvre, que propone a identificar a la mujer retratada en Maddalena Strozzi, esposa de Agnolo Doni, de los cuales, sin embargo, está mejor documentado el retrato en los Uffizi, las diferentes características.

Descripción y estilo
El retrato muestra a una mujer de medio cuerpo sentado frente a una especie de terraza con columnas, que se puede ver el parapeto de corte en la mitad de un paisaje del lago en el fondo.

Se trata de una chica sentada, con el torso girado en tres cuartos a la izquierda, y la cara mirando desde el frente hacia el observador. El modelo de referencia es sin duda Leonardo da Vinci, para la colocación, ojos intensos y las manos que sujetan al animal como la dama del armiño, sin embargo mundo simbólico y evocador de Florentino pintor Rafael sustituye efigie de sobria, decidió elegancia, centrándose en la atención a los detalles y la armonía general.

La ropa es la de un joven noble, con un vestido de corte bajo grandes mangas desmontables cordones, casi idéntica a la de la embarazada con el Palacio Pitti. El cabello es rubio, largo y fluido, con una pequeña diadema en la frente y un peinado que enmarca la cara, posiblemente mediante la vinculación de un par de hilos en la parte posterior. Los ojos son de color azul y se volvieron hacia el exterior. La cara es ovalada. Cuello lleva una cadena de oro anudado con un colgante llamativo con rubí y una gota de perlas.

En sus brazos sostiene un pequeño, símbolo de pureza virginal unicornio, ya que, en la mitología, que fueron domesticados solamente por las vírgenes.


Ficha Técnica
Artista: Rafael Sanzio
Ubicación: Galería Borghese
Fecha de creación: 1506
Técnica: Pintura al aceite
Período: Alto Renacimiento
Género: Retrato



VIRGEN DE LA CASA DE ALBA
Pintura

La Virgen de la Casa de Alba es una pintura del artista renacentista italiano Rafael Sanzio, que data de 1511. Es una pintura al óleo sobre tabla, que fue transferido a lienzo, de forma redonda con un diámetro de 98 centímetros.

La Virgen de la Casa de Alba es una pintura del artista renacentista italiano Rafael Sanzio, que data de 1511. Es una pintura al óleo sobre tabla, que fue transferido a lienzo, de forma redonda con un diámetro de 98 centímetros. Se conserva en la Galería Nacional de Arte de Washington D. C., Estados Unidos.

Esta Virgen fue un encargo de Paolo Giovio quien pensaba enviarla a la iglesia de los Olivetanos en Nocera dei Pagani. En el siglo XVIII, la pintura perteneció a la española Casa de Alba, cuyo nombre lleva. En 1836 fue adquirida por Nicolás I de Rusia, quien hizo de ella uno de los platos fuertes del Museo Imperial del Hermitage en San Petersburgo. Un siglo después, el gobierno soviético la vendió clandestinamente a Andrew W. Mellon, quien donó su colección a la Galería Nacional de Arte de Washington D. C., donde puede verse hoy en día.

Representa a la Virgen, el Niño Jesús y Juan el Bautista, en un paisaje campestre típicamente italiano. San Juan Bautista sostiene una cruz hacia Jesús, que el niño está agarrando. Las tres figuras miran fijamente a la cruz. La tres están agrupadas en la parte izquierda del diseño circular, pero el brazo estirado de la Virgen y el material flotante de su capa equilibran la imagen. Reminiscencias del Tondo Doni de Miguel Ángel pueden verse en la concepción hercúlea de la figura de la Virgen, y en cierta dureza en el tratamiento de los paños. Sin embargo, los rostros y, sobre todo, las figuras infantiles, muestran la dulzura típica del arte de Rafael.


Ficha Técnica
Artista: Rafael Sanzio
Ubicación: Galería Nacional de Arte
Fecha de creación: 1510
Tema: María, Niño Jesús, Madonna
Técnica: Pintura, Pintura al aceite, Cañamazo
Períodos: Renacimiento italiano, Alto Renacimiento, Renacimiento



ESTERHAZY MADONNA
Trabajo de arte

El Esterhazy Madonna es una pintura al óleo sobre tabla (29x21,5 cm) de Raffaello Sanzio, que data de 1508 y almacenada en el Szépmüvészeti Múzeum de Budapest.

Historia
Una nota en la parte trasera recuerda que la obra fue donada por Clemente XI emperatriz Isabel Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel. En un momento desconocido entre 1721 y 1812, la pintura pasó a la familia Esterhazy.

El trabajo fue robado en la noche del 5 de noviembre de 1983, junto con otras obras de Rafael, Giorgione, Tintoretto y Tiepolo: todas las obras, incluyendo el Esterhazy Madonna, fueron recuperados por los Carabinieri italianos en un convento abandonado griego en el pueblo de Eghjon.


Descripción y estilo
La obra representa la Virgen con el Niño en longitud en reposo en una roca, mientras que él se inclina hacia San Juan Bautista niño, a la izquierda, la intención de descifrar el mensaje en un libro, el fondo de un paisaje. La presencia de restos romanos en el fondo, que recuerda al Templo de Vespasiano en el Foro Romano, no está presente en el dibujo preparatorio para el Gabinete de Dibujos y Grabados de los Uffizi, pensaba que la obra fue concebida en Florencia y ejecutado inmediatamente después ' la llegada del pintor en Roma.

El precario estado de conservación también se pensó en una obra inacabada (Berenson).


Ficha  Técnica
Artista: Rafael Sanzio
Ubicación: Museo de Bellas Artes de Budapest
Fecha de creación: 1503–1508
Período: Alto Renacimiento
Género: Arte cristiano
Técnica: Pintura al temple, Pintura al aceite



MADONNA DE CASA TEMPI
Pintura

Madonna de la Casa Tempi es una pintura del artista renacentista italiano Rafael Sanzio, que data de 1508. Es una pintura al óleo sobre tabla con unas dimensiones de 75 centímetros de alto y 51 cm. de ancho.

Madonna de la Casa Tempi (en italiano Madonna Tempi) es una pintura del artista renacentista italiano Rafael Sanzio, que data de 1508. Es una pintura al óleo sobre tabla con unas dimensiones de 75 centímetros de alto y 51 cm. de ancho. Se conserva en la Alte Pinakothek de Múnich, Alemania.

Esta Virgen con Niño fue pintada para la familia Tempi. Posteriormente, fue comprada por Luis I de Baviera, en 1829. Se encuentra entre las obras de Rafael ejecutadas después del contacto del pintor con el arte florentino.

La pintura expresa un fuerte sentimiento de ansiosa maternidad, enriquecido por una gran conciencia. La Virgen sostiene al Niño Jesús muy cerca de ella, y con gran ternura. Sólo tiene ojos para él, pero el Niño mira al espectador, y de esta manera lo atrae a la escena íntima. El color rápidamente aplicado sobre el velo, donde la pintura ha sido modelada con pinceladas mientras aún estaba húmeda, muestra a Rafael usando materiales con mayor libertad que en sus pinturas sobre tabla precedentes.

Las dos figuras están concebidas como un solo grupo, y este hecho domina el impacto visual de la escena. Los único elementos naturales son una tira de paisaje y el cielo azul claro en el fondo. El manto hinchado de la Virgen pretende indicar movimiento. La síntesis extrema de los campos de color indica la idealización de Rafael sobre el tema. Pero la necesidad del pintor de belleza formal y realidad emocional en el tema tratado se reconcilian sobre todo a través de la tierna relación entra la Madre y el Hijo.


Ficha Técnica
Artista: Rafael Sanzio
Ubicación: Pinacoteca Antigua de Múnich
Fecha de creación: 1508
Técnica: Pintura al aceite
Período: Alto Renacimiento
Tema: María, Niño Jesús, Madonna



SAN MIGUEL
Pintura

San Miguel y el Dragón y San Miguel matando al dragón o Le Petit San Miguel es una pintura al óleo (31 × 26 cm) de Rafael, realizado en el período 1503-1505, el Museo del Louvre, París.

Historia [editar
El cuadro fue pintado probablemente para el Duque de Urbino, Guidobaldo I de Montefeltro1 o Giovanna Feltria della Rovere en la parte posterior de un tablero de ajedrez y, probablemente, encargado especialmente para el rey Luis XII de Francia en reconocimiento de la Orden de San Michel François Marie discerní della Rovere2.

El trabajo se cita por primera vez junto con el San Jorge y el dragón también en el Louvre, en un soneto del poeta Giovanni Paolo Lomazzo. Analogías con el tema y dimensiones entre las dos tablas se han de pensar que los dos cuadros eran probablemente parte de un diptyque3.

Nos encontramos con la mesa en 1548 en la colección del castillo de Fontainebleau y el cardenal Mazarino (1661), y luego en las de Royal Louis XIV antes de finalmente unirse al Louvre (1683).

La datación de la obra es un poco antes que el Saint Georges.

Un poco más de una década después de completar el Petit San Miguel, Raphael fue encargado por el Papa León X para revisar el tema, y ​​darse cuenta de San Miguel que vence a Satanás (llamado Grand St. Michel) (1518) en el Museo Louvre 4.


Ficha Técncia
Artista: Rafael Sanzio
Ubicación: Museo del Louvre
Fecha de creación: 1504
Técnica: Pintura al aceite
Período: Alto Renacimiento
Género: Arte cristiano



MADONNA WITCh BEARDLESS St. JOSEPH
Trabajo de arte

Rafael pintó esta Sagrada Familia durante su estancia en Florencia, posiblemente para el gobernante de Urbino, Guidobaldo Montefeltro. Con su humor de dolor sublime, en este cuadro nada prosaico o banal sería ajeno a los héroes, sin embargo esto no les priva de un sentimiento de naturalidad. Las líneas suaves, la armoniosa combinación de colores y la composición compacta contribuyen a crear un sentido de monumentalidad y grandeza. El suave claroscuro que modela las formas es prueba de la influencia de Leonardo da Vinci en el joven artista.

Esta es una de las versiones de Rafael de la Sagrada Familia. Su peculiaridad es la imberbe representación del tradicionalmente barbudo San José. Se puede suponer que ésta es una de las dos pinturas, mencionadas por Vasari, que fueron ejecutadas en Urbino por Guidobaldo da Montrefeltro.

La forma en que se representa a José en esta obra, claramente individual e inusual para la iconografía del santo, dio lugar a sugerencias que Rafael describió a uno de sus contemporáneos. Más probable, sin embargo, se inspiró en las representaciones de viejos producidos por Leonardo da Vinci.


Ficha Técnica
Artista: Rafael Sanzio
Ubicación: Museo del Hermitage
Fecha de creación: 1506
Período: Alto Renacimiento
Género: Arte cristiano



MaDoNNA Y EL NIÑO  CON EL LIBRO

Trabajo de arte

Nuestra Señora de Pasadena es una pintura al óleo sobre lienzo (55x40 cm) de Raffaello Sanzio, que data de alrededor de 1503 y se mantuvo en el Norton Simon Museum of Art de Pasadena.


Descripción y estilo
La Virgen es como "lectura" y tiene muchas similitudes con otras Madonnas de Rafael de la juventud, derivados de prototipos de Perugino, como la Virgen y la Virgen Solly Constable. En comparación con la primera muestra una cierta madurez del estilo, con las caras más dulces, los movimientos más sueltos y una mejor integración de la figura en el paisaje.

María sentada es retratado figura de medio cuerpo con el bebé en el regazo. En medio de una línea de pintura, probablemente de un parapeto, dejando espacio en la parte superior de un paisaje del lago con un castillo, colinas y árboles.

El trabajo muestra una sencillez austera, y la combinación de colores revela el esplendor y la profundidad del claroscuro atribuible al joven Rafael.


Ficha Técnica
Artista: Rafael Sanzio
Ubicación: Museo Norton Simon
Fecha de creación: 1502–1503
Técnica: Pintura al aceite
Tema: María, Niño Jesús, Madonna



RETRATO DE BINDO AlLTOVITI
Pintura

Retrato de Bindo Altoviti es una pintura del artista renacentista italiano Rafael Sanzio, acabada hacia el año 1514. Es una pintura al óleo sobre tablilla con unas dimensiones de 60 centímetros de alto y 44 cm de ancho.

Retrato de Bindo Altoviti (en italiano Ritratto di Bindo Altoviti) es una pintura del artista renacentista italiano Rafael Sanzio, acabada hacia el año 1514. Es una pintura al óleo sobre tablilla con unas dimensiones de 60 centímetros de alto y 44 cm de ancho. Se conserva en la Galería Nacional de Arte de Washington D. C., Estados Unidos.

Historia
Bindo Altoviti era un rico banquero nacido en Roma en 1491, pero de origen florentino. Su familia fue expulsada de Florencia por la oposición al dominio de los Médicis y encontró refugio en Roma. Era un hombre cultivado, amante de las artes. Este mismo personaje sería efigiado nuevamente, ya mayor, por Cellini, en un busto de bronce (Museo Isabella Stewart Gardner de Boston).

Esta pintura perteneció a los descendientes de Altoviti hasta que en el año 1808 fue vendida a Luis I de Baviera. Permaneció en la Alte Pinakothek hasta el año 1936, cuando, después de muchos debates sobre su autoría, fue sacado mediante triquiñuelas de la Alemania nazi por «astutos marchantes ingleses».1 Adquirida por Samuel Kress, el retrato pasó en consecuencia a ser propiedad de la Galería Nacional de Arte de Washington.


Análisis
La posición del sujeto, graciosa, casi afeminada, junto al fuerte contraste de luces y sombras son atípicos en la obra de Rafael, particularmente en sus retratos masculinos, demostrando la experimentación del artista con diferentes estilos y formas en su último periodo romano. La influencia de las obras de Leonardo, que Rafael estudió detalladamente durante este periodo de su carrera, es muy evidente en esta pieza en particular.


Ficha Técncia
Artista: Rafael Sanzio
Tamaño: 60 cm x 44 cm
Ubicación: Galería Nacional de Arte
Tema: Bindo Altoviti
Fecha de creación: 1515
Técnica: Pintura, Madera, Pintura al aceite



RETRATO CARDENAL
Pintura

Retrato de cardenal o El Cardenal, es una de las obras más conocidas del pintor italiano Rafael Sanzio. Es un óleo sobre tabla, pintado hacia el año 1510. Mide 79 cm de alto y 61 cm de ancho. Se conserva en el Museo del Prado de Madrid.


Retrato de cardenal o El Cardenal, es una de las obras más conocidas del pintor italiano Rafael Sanzio. Es un óleo sobre tabla, pintado hacia el año 1510. Mide 79 cm de alto y 61 cm de ancho. Se conserva en el Museo del Prado de Madrid.

Fue pintado durante el papado de Julio II, cuando Rafael disfrutaba de gran éxito, realizando retratos de los diversos miembros de la curia. La identidad exacta del personaje permanece anónima, aunque se han avanzado diversas hipótesis.

Es un retrato de composición sobria pero muy meditada. El retratado se muestra de medio cuerpo, con sus ropas de cardenal representadas minuciosamente, con gran realismo, en particular la seda de la muceta, con brillos tornasolados. La posición del brazo, como apoyado en el pomo de un sillón que no se ve, da mayor solidez al diseño: el blanco del tejido subraya el rojo de la seda, y la mano avanza hacia el espectador en escorzo, ayudando al efecto de profundidad. El rostro muestra una personalidad reflexiva y reservada, con una gran seguridad en sí mismo; «la mirada resulta un tanto profunda y, a pesar de la dureza que intenta transmitir, posee ciertos rasgos afables».1 Se detectan retoques en la posición de los ojos; rayos X han desvelado que el cabello era inicialmente más largo y que Rafael lo modificó. El color predominante es el rojo del vestido que destaca sobre fondo oscuro, casi negro. Del mismo color es el birrete del cardenal.

El cuadro representa a un cardenal, seguramente miembro de la corte papal de Julio II. No ha sido identificado con seguridad, a pesar de la numerosas suposiciones de los estudiosos, que han visto en él a Bernardo Dovizi da Bibbiena, Innocenzo Cybo, Francesco Alidosi, Scaramuccia Trivulzio, Alejandro Farnese, Bandinello Sauli, Ippolito d'Este, Silvio Passerini, Antonio Ciocchi, Matthäus Schiner o Luigi d'Aragona. El mismo personaje aparece también en La disputa del Sacramento, del mismo autor.

Este tipo de retrato influyó en artistas posteriores como Tiziano y otros pintores de la escuela veneciana. Muestra notable fuerza psicológica, aunque es ambiguo y ello dificulta interpretar la mirada como astuta o inteligente.

Aunque no hay certeza documental, es bastante probable que perteneciera a un grupo de pinturas, extraídas por los franceses del Vaticano en 1797 tras el Tratado de Tolentino, que el rey Carlos IV compró en 1803.4 Llegó a la colección real española bajo la atribución a Antonio Moro, justificada por la técnica minuciosa, que parecía inusual en Rafael, y sobre todo porque en España se desconocía su labor como retratista. Posteriormente ingresó en el Museo del Prado.



Ficha Técncia
Artista: Rafael Sanzio
Tamaño: 79 cm x 61 cm
Ubicación: Museo del Prado
Fecha de creación: 1510
Técnica: Pintura al aceite
Género: Retrato












CARTONES DE RAFAEL
Pintura


Los llamados Cartones de Rafael son un grupo de siete grandes modelos para tapices, diseñados por el pintor del Renacimiento Rafael Sanzio para la Capilla Sixtina del Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano y actualmente conservados en Londres.

Los llamados Cartones de Rafael son un grupo de siete grandes modelos para tapices, diseñados por el pintor del Renacimiento Rafael Sanzio para la Capilla Sixtina del Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano y actualmente conservados en Londres. Ilustran escenas bíblicas, conocidas como Los Hechos de los Apóstoles. Del grupo originario de diez cartones diseñados en 1515-1516,1 subsisten los siete que desde el siglo XVII pertenecen a la Royal Collection del Reino Unido. Isabel II de Inglaterra los mantiene en préstamo en el Victoria and Albert Museum de Londres. Los tapices tejidos según dichos cartones se exhiben en los Museos Vaticanos, si bien no en la Capilla Sixtina.

Estas pinturas de formato monumental (3 metros de alto y de 3 a 5 de largo), con figuras a tamaño mayor que el natural, se llaman «cartones» porque esta palabra se aplica en Arte a los modelos o plantillas empleados en el tejido de tapices y alfombras. No se idearon como cuadros para ser colgados, sino como patrones para fabricar tapices con las mismas imágenes. Goya pintaría cartones de manera similar en el siglo XVIII. Los cartones de Londres y los tapices definitivos del Vaticano coinciden en tamaño, pero los primeros muestran las imágenes invertidas porque los tapices se tejen por el reverso; Rafael debió de tener en cuenta esta condición técnica al pensar las escenas.

Los tapices de Los Hechos de los Apóstoles fueron encargados por el papa León X para engalanar la Capilla Sixtina, si bien no se exhiben de manera permanente en ella pues se pensaron como ornamento especial para grandes festividades. Fueron robados durante el Saqueo de Roma (1527) y devueltos posteriormente. Se exhiben en otra sala dentro de los Museos Vaticanos y sólo en ocasiones especiales se cuelgan en la Capilla Sixtina. Existen más ejemplares de los tapices, que ahora se hallan dispersos en diversos países.

Esta serie de imágenes alcanzó enorme fama, mayormente por su reproducción en grabados. Al igual que Durero, Rafael se sirvió de las estampas para promocionar su arte, y Los Hechos de los Apóstoles tuvieron así una rápida difusión. Alcanzaron tal fama que rivalizaron con los frescos de Miguel Ángel, y en el siglo XIX fueron denominados «El Partenón del arte moderno».


FICHA TÉCNCIA
Artista: Rafael Sanzio
Tamaño: 7
Ubicación: Museo del Prado
Fecha de creación:
Técnica: Pintura al aceite
Género: Retrato



TERRANOVA MADONNA
Trabajo de arte

Madonna Terranuova es una pintura al óleo por el vector que Raphael (diámetro 87 cm), fechado alrededor de 1504 a 1505 y almacenada en la Gemäldegalerie de Berlín.

Historia
El trabajo debe su nombre a Terranova Duques, que lo mantuvo hasta 1854, cuando pasó a manos de los museos de Berlín.

La atribución a Raphael es indiscutible, mientras que la fecha está vinculada a las comparaciones estilísticas, que se unen al comienzo de la estancia del artista en Florencia, entre los últimos meses de 1504 y el primero de 1505.

Descripción y estilo
La figura de la ronda, tan popular en el arte florentino del siglo, es llenado por el artista con la Virgen en el centro, sentado con las piernas cortadas, que sostiene al bebé en su regazo, atrapado en un giro que muestra semi-reclinada, mientras se vuelve a San Juan de la izquierda; otro niño equilibrar la composición a la derecha. Los tres querubines aparecen conectados con ritmos y pausas, a lo largo de una horizontal y paralela al un extremo del horizonte. El entrelazamiento gestos vivos y de miradas entre los personajes, estudiados en su estado natural, recuerda las obras de Leonardo da Vinci, que tuvo una influencia considerable en el joven artista al comienzo del periodo florentino.

El maestro de Vinci ver el mismo paisaje, el más estudiado y todas las vírgenes que preceden, con rocas afiladas en la derecha que parecen dominar un valle o al menos un pase para que se inclina hasta el paisaje abajo a la izquierda, enmarcando el sujeto en primer plano.

Ficha Técnica
Artista: Rafael Sanzio
Ubicación: Museos Estatales de Berlín
Tema: Madonna
Fecha de creación: 1505
Técnica: Pintura, Madera, Pintura al aceite
Períodos: Renacimiento italiano, Alto Renacimiento, Renacimiento




SAN JORGE
Pintura

San Jorge o San Jorge y el dragón es una pequeña pintura del artista del Alto Renacimiento italiano Rafael Sanzio, que data del año 1504. Es una pintura al óleo sobre tabla con unas dimensiones de 31 centímetros de alto y 27 cm. de ancho.

San Jorge o San Jorge y el dragón (en italiano San Giorgio e il drago) es una pequeña pintura del artista del Alto Renacimiento italiano Rafael Sanzio, que data del año 1504. Es una pintura al óleo sobre tabla con unas dimensiones de 31 centímetros de alto y 27 cm. de ancho. Se conserva en el Museo del Louvre de París, Francia, donde se exhibe con el título de Saint Georges luttant avec le dragon.

Se ha señalado como posible comitente de la obra al duque de Urbino, Guidolbaldo da Montefeltro, hijo de Federico da Montefeltro. El cuadro perteneció al cardenal Ascanio Sforza, pasó después al cardenal Mazarino, que lo exhibía, a modo de díptico, junto a un Pequeño san Miguel, también en el Louvre. En 1661 pasó a las las colecciones del rey Luis XIV.

Rafael representa a San Jorge montado en su caballo decidido a golpear al dragón con su espada. Anteriormente, el santo ha acometido con su lanza al dragón, haciéndose ésta pedazos, lo que se evidencia por un trozo de lanza que el animal tiene clavado en el pecho, quedando los demás trozos dispersos por el suelo en diferentes direcciones. En un segundo plano puede verse a la princesa huyendo. La armadura del guerrero está pintada con gran detalle, recordando un poco al arte de las miniaturas.

Consigue imprimir movimiento gracias a la cabriola del caballo, en escorzo, y la postura del dragón.

La perspectiva y sensación de profundidad se logra con los tres trozos de lanza que yacen en el suelo.

Una versión posterior del mismo tema es el San Jorge en la Galería Nacional de Arte en Washington, DC.


Ficha Técnica
Artista: Rafael Sanzio
Ubicación: Museo del Louvre
Técnica: Pintura al aceite
Período: Alto Renacimiento
Género: Arte cristiano



VIRGEN SOLLY
Pintura

La Virgen Solly es una pintura del artista del Alto Renacimiento italiano Rafael Sanzio, pintada en algún momento entre 1500 y 1504.

Características
Es una pintura al óleo sobre tabla con unas dimensiones de 52 centímetros de alto y 38 cm. de ancho. Se conserva en los Staatliche Museen, Gemäldegalerie de Berlín, Alemania. El título de «Madonna Solly» proviene de que perteneció al banquero y coleccionista de arte inglés Edward Solly (1776-1848). La Virgen sigue el tipo iconográfico que Rafael cultivaría con mucho éxito, y que viene a ser una reducción de la Sacra Conversazione tan de moda en el Renacimiento temprano. La Virgen María, que lee un libro, sostiene en sus brazos a Jesús, que se entretiene jugando con un pajarillo mientras atisba el volumen que lee su Madre, en un gesto típicamente infantil. Ambos se sitúan en un paisaje arbóreo muy brevemente descrito, y muestran rostros severos y melancólicos, contradictorios en apariencia con el ambiente de juego infantil y de serena naturaleza que los rodea.

Las figuras son más pesadas y rotundas de lo habitual en el artista, y las vestiduras y el fondo aparecen esquematizados. Todo ello corresponde claramente con el estilo de Perugino, su maestro, cuyo influjo fue muy patente en la primera etapa del arte de Rafael.

Ficha Técnica
Artista: Rafael Sanzio
Ubicación: Gemäldegalerie de Berlín
Fecha de creación: 1500–1504
Técnica: Pintura al aceite
Período: Alto Renacimiento
Tema: María, Madonna



MADONNA  DE FOLIGNO
Pintura

Esta Virgen con el Niño y los santos Juan el Bautista, Francisco, Jerónimo y el donante Sigismondo de’ Conti, conocida como Madona de Foligno es una pintura del artista renacentista italiano Rafael Sanzio, que data de hacia 1512.

Esta Virgen con el Niño y los santos Juan el Bautista, Francisco, Jerónimo y el donante Sigismondo de’ Conti (Madonna con il Bambino e Santi Giovanni Battista, Francesco, Gerolamo e il donatore Sigismondo de’ Conti), conocida como Madona de Foligno (en italiano Madonna di Foligno) es una pintura del artista renacentista italiano Rafael Sanzio, que data de hacia 1512. Es una pintura al óleo sobre tabla que fue transferida a lienzo, con unas dimensiones de 320 centímetros de alto y 194 cm. de ancho. Se conserva en la Pinacoteca Vaticana (Museos Vaticanos), Ciudad del Vaticano. Constituye un hito de la pintura occidental por su hábil composición y la diferenciación entre los planos celeste y terrenal.

Historia
La pintura fue un encargo de Sigismondo de' Conti, secretario del papa Julio II y prefecto de la construcción de San Pedro, en los años 1511-1512. Se encargó para conmemorar un milagro en el que la casa del donante, en Foligno, fue alcanzada por un rayo o, de acuerdo con otra versión, por un proyectil durante el sitio de Foligno, aunque no resultó dañada.

El cuadro se colocó en la iglesia de Santa Maria in Aracoeli en Roma, donde Sigismondo fue enterrado. En 1565 fue trasladado al monasterio de Santa Ana en Foligno (de donde le viene el nombre) por deseo de Anna Conti, una sobrina de Sigismondo que era monja. Hacia 1688 la composición fue reproducida al aguafuerte por el artista y erudito valenciano Vicente Victoria; alguna fuente afirma que éste fue el primer grabado producido de ella.

Esta obra fue tomada como botín por el ejército napoleónico y llevada a París en 1797 o 1799; allí, en 1801 se transportó de tabla a tela. Fue devuelta en 1815 al monasterio de Foligno, y entró a formar parte de la Pinacoteca Vaticana.

Análisis
La investigación pictórica de Rafael había sido enriquecida por sus soluciones en relación con el uso de la luz en la Expulsión de Heliodoro del Templo y la Liberación de San Pedro. Estos recursos pictóricos reaparecieron en la Madona de Foligno, donde traslada los principios de una perfecta interpenetración entre el formato y la composición interior. La Virgen y el Niño Jesús, sostenidos por una nube de ángeles y enmarcados por un disco naranja, dominan el grupo de santos por debajo de ellos, entre los cuales se encuentra el donante arrodillado. Esta zona celestial aparece distanciada de la que aparece debajo por una mayor modulación cromática y luminosidad.

Este grupo de la zona inferior o terrestre incluye, de izquierda a derecha, san Juan el Bautista, san Francisco, Sigismondo de' Conti y san Jerónimo. Un pequeño ángel en el centro de la composición sostiene una pequeña placa que originalmente se pretendía que llevase una inscripción dedicatoria. Estas figuras adoptan la forma de semicírculo, completando así, con el de la zona superior, un círculo. La forma circular se repite en la aureola de la Virgen y el arco iris que aparece en el paisaje.

La atmósfera tormentosa del paisaje en el fondo, y el destello del relámpago (o explosión) que golpea el Palacio Chigi (visible a la izquierda) ilustra la leyenda a la que pretendía aludir. La fuerte caracterización de las figuras, la plenitud volumétrica de los putti y el refinado claroscuro distingue a esta tabla como una obra del artista en su madurez.

Una copia de esta obra se conserva en la catedral de Foligno. Se atribuye al pintor Giulio Romano, después de restaurada. La restauración fue encargado gracias a la intervención del Capítulo de la Catedral en el año 1827, para cubrir el hueco de inmenso valor que el cuadro dejó cuando fue llevado a la Pinacoteca Vaticana.


Ficha Técnica
Artista: Rafael Sanzio
Fecha de creación: 1511–1512
Período: Alto Renacimiento
Género: Arte cristiano
Tema: María, Niño Jesús, Madonna



RETABLO ODDI
Pintura

El Retablo Oddi (en italiano, Pala Oddi) es una es una pintura del artista del Alto Renacimiento italiano Rafael Sanzio, que data de 1502-1504. La obra es conocida también como la Coronación de la Virgen (Incoronazione della Vergine), que es su tema principal. Es un óleo sobre lienzo con unas dimensiones de 267 centímetros de alto y 163 cm de ancho.1 Se conserva en la Pinacoteca Vaticana, dentro de los Museos Vaticanos de la Ciudad del Vaticano.


Historia
El cuadro fue un encargo de Leandra Baglioni para su propia capilla funeraria en la iglesia de San Francesco al Prato en Perugia, estuvo en esa iglesia hasta el año 1797 cuando fue requisado por los franceses y llevado a París donde se transportó de la tabla a la tela. En el año 1815 fue devuelto a Italia y entró a formar parte de la Pinacoteca Vaticana por orden del papa Pío VII (1800-1823).2

Descripción y análisis
La Coronación de la Virgen muestra una división en dos partes: la sección superior muestra a la Virgen siendo coronada por Jesucristo, mientras que a su alrededor tocan los ángeles músicos; la sección inferior muestra al público, un sarcófago con flores rojas y blancas que suplantan al cuerpo de la Virgen. En torno a la tumba están los apóstoles, mirando hacia arriba con devoción. Entre ellos se distingue, en el centro, la figura de Tomás, que tiene en sus manos el cinturón rojo de la Virgen que ésta le ha dejado como regalo. Según el texto apócrifo El tránsito de María (narraciones del Seudo-José de Arimatea), atribuido a José de Arimatea, pero que se conserva en una versión latina medieval de una obra griega del siglo IV, Tomás fue el único testigo de la Asunción de María al cielo. Los otros apóstoles fueron milagrosamente transportados a Jerusalén para presenciar su muerte. Tomás quedó en la India, pero después del entierro de la Virgen, fue transportado a la tumba de María, donde fue testigo de su asunción en cuerpo y alma al cielo, desde el que la Virgen dejó caer su cinturón. En una historia inversa a la de las dudas de Tomás, los otros apóstoles se muestran escépticos sobre la historia que éste les cuenta hasta que ven el sepulcro vacío y el cinturón.3 La Leyenda Dorada da otra versión de los hechos: son el resto de los apóstoles quienes ven el tránsito de María y Tomás quien, por estar en la India, no ve el hecho, de manera que son los otros los que deben mostrarle el cinturón como prueba de lo que han presenciado. Tomás recibiendo el cinturón en una imagen representada habitualmente en el arte de la Edad Media, y así puede verse en la escultura gótica española, como el tímpano de la Catedral de Vitoria) y en la pintura renacentista pre-tridentina.4

Los dos planos, el celestial y el terrenal, quedan separados por una fina línea de nubes blancas.

La tabla, según estudios radiográficos y reflectográficos, se debió realizar en dos fases. En la primera entre finales de 1502 y principios de 1503 se ejecutó la mitad superior, a la que corresponde la Coronación propiamente dicha. Esta zona superior muestra a las figuras con un aspecto más convencional y cercano a la manera de Pietro Perugino.

En 1504 se llevaría a cabo la reunión de los apóstoles en torno al sarcófago abierto y florecido. Los apóstoles de la mitad terrenal adoptan un mayor dinamismo y variedad gestual que parte de la crítica atribuye a la influencia de Masaccio tras un viaje de Rafael a Florencia en el que pudo visitar la capilla Brancacci en la iglesia de Santa María del Carmen.


Ficha Técnica
Artista: Rafael Sanzio
Ubicación: Museos Vaticanos
Fecha de creación: 1502–1503
Técnica: Pintura al aceite
Período: Alto Renacimiento



VIRGEN LORETO
Pintura

Esta Virgen de Loreto, también conocida como Virgen del Velo, es una pintura del artista renacentista italiano Rafael Sanzio acabada en torno a 1509-1510.

Esta Virgen de Loreto, también conocida como Virgen del Velo (Madonna del velo), es una pintura del artista renacentista italiano Rafael Sanzio acabada en torno a 1509-1510. Es una pintura al óleo sobre tabla con unas dimensiones de 120 centímetros de alto y 90 cm. de ancho. Se conserva en el Museo Condé de Chantilly (Oise), Francia.

La pintura fue regalada a la iglesia de Santa Maria del Popolo en Roma por el papa Julio II. La pintura, que ha sido objeto de marcados repintados, fue atribuida a Gianfrancesco Penni hasta 1979, cuando fue identificada sin lugar a dudas como obra de Rafael. Es una de las obras de Rafael más copiadas, ascendiendo el número de copias conocidas a 120 ejemplares. Su nombre deriva de una de las copias, hoy perdidas, que se encontraba en la Basílica Santa Casa di Loreto en Roma. Esta copia se pensó durante largo tiempo que era una pintura original autógrafa de Rafael.


Ficha Técnica
Artista: Rafael Sanzio
Fecha de creación: 1509
Técnica: Pintura
Género: Arte cristiano
Tema: María, Niño Jesús, Madonna
Períodos: Renacimiento italiano, Alto Renacimiento, Renacimiento


←  Anterior Proxima  → Página Principal

0 comentarios:

Publicar un comentario